Passer au contenu principal
a b c d e f g h j k l m n o p q r s t v w y z

Air Division

Chez Air Division, nous pensons qu'aujourd'hui, le 'bon design" devrait avoir pour but d'améliorer les fonctions utiles et l'esthétique des objets pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. C'est pourquoi notre approche du design se base sur l'application stricte des qualités fondamentales du bon design : du concept créatif à l'utilisation adéquate des matériaux, des techniques de production adaptées au respect des proportions, tout ceci se combine afin d'obtenir une intégrité holistique pour chaque produit.

Découvrir

Akasaki Vanhuyse

Akasaki Vanhuyse est un studio d'architecture et de design, basé à Londres, établie en 2022 par l'architecte japonais Kenta Akasaki et la designer française Astrid Vanhuyse. Fusionnant leurs cultures, leurs expériences et leurs perspectives de l’architecture et du design industriel, ils collaborent sur une variété de projets comprenant espace, mobilier, produit, innovation et recherche. Leur approche est animée par la conception de solutions créatives, réfléchies et durables. Kenta Akasaki (n.1989) a étudié l'architecture à la Tokyo City University (BA) dans l’unité de Takaharu Tezuka et à la Kingston University (MArch) de Londres. Il a travaillé pour Matheson Whiteley (UK), où il a collaboré sur plusieurs projets réalisés à Londres, tels qu’un développement résidentiel, l’extension d’un habitat, l'atelier du designer Max Lamb et un centre d’arts. En parallèle, il développe son travail personnel. Il a été finaliste pour Antepavilion (UK), pour un bain public (Japon) et pour plusieurs concours de design de mobilier et de produits. Astrid Vanhuyse (n.1991) a obtenu un master en design industriel à l'école Rubika en France. Elle a d’abord travaillé comme assistante de Marc Berthier chez Eliumstudio à Paris. Elle a ensuite rejoint Nendo à Tokyo où elle a participé à des projets de design de produit, de mobilier et de scénographie. À Londres, elle a travaillé pour plusieurs agences puis en tant que designer indépendante, lui permettant d’acquérir de l'expérience dans divers secteurs, notamment la technologie et de la circularité. Elle a collaboré avec des marques reconnues ainsi que des start-ups émergentes et a conçu des produits primés.

Découvrir

Angie Anakis

Née à New York, de nationalité française. Vit et travaille à Paris. Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris. Création de l'agence an-ARCHI DESIGN en 1997. " Le design est l'esprit de la matière. C'est pour moi le passage d'une frontière, du dessin sur papier (un rêve) à la réalité de l'objet. Sa fonction lui donne sa forme. Cette intimité relève de l'espace architectural, de la relation entre l'objet, le meuble et la personne. C'est une échelle. Le design est ma matière à penser et à vivre ". DESIGN OBJET / Réalisation de nombreux meubles sur commande Lauréate VIA, table 'Dark Spirit', Paris Galerie La Verrière, Hermès, Bruxelles Lauréate VIA, fauteuil 'Alice', Paris Designers' Days, Forum Diffusion, Dupont de Nemours, Corian, Paris Forum Diffusion, plat 'Yunnan', édition limitée, Paris ... DESIGN ESPACE / Conception et réalisation tous corps d'état Scénographie lumière Siège de la Banque Populaire Sud Ouest, Bordeaux, architecte Jean-Michel Wilmotte Galerie Yves Gastou, Biennale des Antiquaires, Paris Groupe Pastor, Vidéo 'AZUR', pièce unique, Monaco Dalkia, Congrès HLM, soirée au Musée des Beaux Arts de Nantes Bain Company, anniversaire 20 ans, Paris Les Qu4tre Temps, mise en lumière de la façade, La Défense, Paris ... Architecture Maison, Concept 'Basses Energies', région des Beaux de Provence Appartement, Concept 'Reflets et Lumière', Paris BATIMAT 2007, Stand Gerflor, La Matière Autrement, Paris Chalet, Concept 'Béton Acier', Chamonix Galerie Marian Goodman, Art Contemporain, Paris ...

Découvrir

Brad Ascalon

Le studio de Brad Ascalon a été fondé en 2006. Le designer multidisciplinaire est spécialisé dans les meubles pour les marchés hôteliers et résidentiels, ainsi que dans l'éclairage, l'emballage et d'autres produits de consommation. Avec une approche minimale de son métier, Ascalon croit en un design simple, rationnel et parvient à trouver l'équilibre parfait entre la forme, la fonction et le concept. Brad Ascalon est ainsi considéré comme l'une des principales voix du design américain de sa génération. Travaillant avec des clients allant des marques mondiales aux start-ups, des agences de branding à la clientèle privée, la liste des collaborateurs d'Ascalon s'étend dans le monde entier, des États-Unis à l'Asie, au Danemark, en Suède, en France, en Italie, en Turquie et au-delà. Cette liste comprend des sociétés telles que Carl Hansen & Son, Hightower, Ligne Roset, Bernhardt Design, Gunlocke, Stylex, Restoration Hardware, Design Within Reach, Skandiform, Gaia & Gino, Nude Glass, Mitab, L'Oreal, Redken, Maybelline, Umbra et beaucoup d'autres. Son travail a été exposé dans le monde entier comme les centres mondiaux du design que sont Milan, Paris, Londres, Cologne, Stockholm et New York ; à Chicago, Los Angeles, Guangzhou et Moscou, où en 2013, il a été invité pour représenter le design américain avec une installation à la Moscow Design Week. Le travail d'Ascalon a été présenté dans les meilleures publications, notamment Interior Design, Wallpaper*, New York Times, Architectural Digest, Intramuros, Whitewall, Esquire, Surface, Dwell, Objekt, Interni, Ottagono, Elle Décor, Metropolis et bien d'autres. En plus de sa pratique du design, Ascalon enseigne le design dans la célèbre université de Pennsylvanie, enseignant à la fois aux étudiants en architecture et aux étudiants IPD (Integrated Product Design), un programme qui relie les écoles d'architecture, d'ingénierie et la Wharton School of Business de l'université. Né en périphérie de Philadelphie, Brad Ascalon a été immergé dans le monde de l'art et du design dès son plus jeune âge. Son grand-père était un sculpteur et un designer industriel renommé, et son père est réputé pour ses installations artistiques à grande échelle que l'on retrouve dans les espaces publics et privés de toute l'Amérique du Nord. Ascalon attribue sa passion pour le design aux deux générations qui l'ont précédé et qui lui ont inculqué les valeurs de l'artisanat, de la matérialité et de la rigueur. Ascalon a obtenu une maîtrise en design industriel du Pratt Institute de New York en 2005, et la même année a été reconnu par le magazine Wallpaper comme l'un des "dix designers émergents les plus recherchés" au monde. Ascalon et sa femme vivent et travaillent à New York ainsi qu'à North Fork - Long Island.

Découvrir

Atelier BL 119- Blain & Dixneuf

L’atelier BL119 est l’association de deux designers Grégory Blain et Hervé Dixneuf. Issus de l’école des Beaux-Arts de Saint Etienne, ils travaillent sur une approche commune du design. La volonté de leur collaboration est de construire leurs projets à travers le dialogue et l’échange. Il fondent leur studio en 2007.
Une part importante de leur démarche reste la recherche de formes par le dessin et l’expérimentation. Le duo oeuvre surtout dans les domaines de l'objet, du mobilier et du luminaire. Ces objets vont vers un essentiel, une ligne sobre et épuré. Ils s'inscrivent dans un travail dont les aboutissements tendent vers une économie et une simplicité de l’objet.
Leur démarche est d’explorer et de s’approprier des processus de fabrication ainsi que des éléments formels et techniques. Ils orientent leur réflexion dans une dimension pragmatique et sculpturale pour créer des objets singuliers, utiles et surprenants. Récompensés à plusieurs reprises, ils sont finalistes de la bourse Agora en 2007. Ils remportent le concours Cinna, Révélateur de talents dans la catégorie objet de décoration pour le projet La niche en 2008. Ils sont sélectionnés au festival Design Parade à la Villa Noailles en 2009. La lampe à poser «Lanterne» est entrée dans les collections du MUDAC à Lausanne en 2018. En 2022, ils sont Lauréats du prix le FD100. Aujourd'hui, ils développent des projets pour des entreprises et des éditeurs français et étrangers, tels que Muuto, Ligne Roset, Cinna, la Cristallerie Saint-Louis, Bernard Chauveau éditeur, le CIAV de Meisenthal, Manganèse Edition... Certains de leurs projets ont été présentés au sein d’expositions et dans différentes galeries.

Découvrir

François Azambourg

Lauréat de la villa Médicis hors les murs en 2003, du Grand Prix du Design de Paris en 2004, trois fois lauréat du concours Top Plastique, du concours du Musée des Arts Décoratifs. François Azambourg consacre son travail à l'alliance des techniques et de l'art propre aux arts appliqués. Il obtient son DSAA en 1987 pour une étude sur le saxophone qu'il développera dix ans durant, avec Selmer et l'IRCAM, boursier de la Fondation de France, la Fondation de la Vocation et la Direction de la Musique et de la Danse. En 1994, lauréat du concours CTBA, il invente de nouveaux matériaux et dépose un brevet sur les sandwiches souples. De 1999 à 2003, ses travaux sont exposés au VIA. En 2002, il développe des luminaires en fibre optique pour les Designer's days. Pour Lille 2004 il conçoit un micro-restaurant, traité comme un objet hors d'échelle. Edité par Hermès, Cappellini, Domeau&Peres, Ligne Roset, Domestic et Poltrona Frau, François Azambourg signe un lustre monumental pour les Galeries Lafayette de Toulouse en 2005 et travaille au Japon avec des industriels du recyclage du plastique.

Découvrir

Bambù studio

Bambú Studio est un studio de design et de conseil créatif basé en Espagne, loué par le designer industriel Javier Moreno (Alcoy, 1984). Travaillant sur une large gamme de typologies de produits, du mobilier à l'électronique, le travail de Bambú Studio est soutenu par un réseau international d'éditeurs et a obtenu de nombreuses récompenses : prix ADCV, Red Dot, Good design, ...

Découvrir

René Barba

Né en 1965 à La Havane (Cuba), René Barba est américain. Il a étudié au Miami Dade Community College de 1986 à 1988, et est diplômé de design de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (de 1991 à 1994). Travaillant depuis plusieurs années pour élaborer des formes épurées alliant à la fois minimalisme et confort, il a notamment réalisé : Pirelli Bedding, Italie : nouveau concept de matelas Mille feuilles. Umbra, Canada : chaise Penta, à facettes. Koizol, Allemagne : paravent et set de table Stixx en polycarbonate. Cristal de Sèvres, France : vases en cristal en trois tailles Carat. Markhbein Kibic, France : collection de soliflores en verre coloré, collections de verres et de carafes à vin. Soca, France : ligne de fauteuil, canapé, chaise, table. BBBemmebonacina, Italie : fauteuil Spin, fabriqué en PVC et tissu.

Découvrir

Guillaume Bardet

Guillaume Bardet est né en 1971 à Rouen où il a vécu jusqu'à l'âge de quinze ans avant de venir habiter à Paris. A l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, dont il sort diplômé en 1999, il rencontre Jean-Marie Massaud avec lequel il travaillera jusqu'en juin 2001. Désormais indépendant, il élabore ses propres créations en collaborant avec des sociétés aussi bien françaises (Dix heures dix, Vivendi Environnement, Triode, Louis Vuitton'), belges (Aquamass'), qu'italiennes (de Vecchi, Livit''). Sélectionné en 2003 par le VIA dans le cadre des "Appels à projets", il a réalisé son luminaire Paranox aujourd'hui à l'étude chez un éditeur italien. De nouveau sélectionné par le VIA l'année suivante, il a présenté le luminaire Equilibre, au salon du meuble de Paris en janvier 2004. Pensionnaire de l'Académie de France, il a travaillé pendant un an à la Villa Médicis à l'élaboration de neuf pièces en marbre dont l'ensemble intitulé "Mobilier immobile" a été exposé à la galerie Yves Gastou en octobre 2003. En septembre 2004, il a présenté une collection de baignoires réalisées pour la société Aquamass au salon de Now. En parallèle, il a développé une activité d'architecte d'intérieur travaillant aussi bien pour des particuliers (un appartement à Paris, une grange en Normandie) que pour des sociétés, telle que Renault avec qui il a réalisé deux stands au Salon mondial de l'automobile en septembre 2004. Depuis février 2005, il est chargé de cours aux Ateliers, l' Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle. Il vit et travaille à Paris.

Découvrir

Anne-C. Baudequin, Mathieu Maldes

Anne-Charlotte Baudequin née à Grasse en 1995 et Mathieu Maldes né à Toulouse en 1992, se rencontrent durant leurs licences en art appliqué/design à l’Université Toulouse II— Jean Jaurès. Après des masters différents, leur collaboration devient un dialogue permanent, nourri de leurs singularités, et de leurs passions communes. Suite à sa licence à Toulouse, Anne-Charlotte Baudequin, se spécialise en design sensoriel avec la validation d’une maîtrise en Création Recherche et Innovation en Design Sensoriel et Alimentaire à l’ISCID (Institut supérieur d’arts appliqués, Couleur Image Design). Elle est actuellement en doctorat en design (École doctorale Allph@) avec comme projet de thèse « Le Design Sensoriel Olfactif pour une Anthropologie de l’espace ». Elle enseigne à l’ISCID, particulièrement le design olfactif en collaboration avec un parfumeur. Mathieu Maldes, après sa licence à Toulouse et une maîtrise en Design Transdisciplinaire Cultures et Territoires à l’Université Toulouse II — Jean Jaurès, se forme en photographie au sein de l’école ETPA, où il explore les relations possibles entre photographie et design. C’est après avoir travaillé pour des studios tels que Studio Daguerre et Studio Jaspar à Paris, qu’il décide de revenir à Toulouse avec la volonté d’explorer les savoir-faire du sud de la France. Leur travail, guidé par une quête de simplicité, interroge les usages contemporains pour faire émerger des mondes possibles ou imaginaires. Ils s’intéressent notamment aux matières, aux sons, aux odeurs ou aux gestes qui offrent de nouvelles interactions et de nouvelles expériences. Cette vision commune leur permet d’envisager la création comme un travail de recherche en mouvement sur les dimensions sensorielles et poétiques des objets du quotidien. En s’éloignant du principe de la forme pure comme finalité, leurs envies sont de faire émerger des intentions, des liens et des valeurs communes. En 2019, leur premier projet « Hestia » remporte le coup de cœur du jury pour le concours « Grand Sud : Revaloriser le Granit du Sidobre ». En 2021, ils sont lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Mondes Nouveaux » lancé par le ministère de la Culture ou ils proposent l’exploration de leur méthodologie sensorielle in situ pour l’élaboration de leur projet « Petites inventions du paysage ».

Découvrir

François Bauchet

Designer de meuble, d'objets et arts de la table, scénographe et architecte d'intérieur. Il est élu créateur de l'année 2002 au Salon du Meuble de Paris. En 2000, le Musée des Arts décoratifs organise une exposition personnelle autour de son travail. Depuis 1999, il collabore avec l'agence et la galerie Kreo pour lesquelles il réalise régulièrement de nouvelles collections. De 1984 à 1998, il collabore avec la galerie Neotu où il présente régulièrement de nouvelles collections. En 1985, il réalise un projet pour le petit café de la fondation Cartier à Jouy-en-Josas dont il aménage les bureaux en 1987. Cette même année, il est invité à participer à la Documenta de Kassel. Suivent divers aménagements : vitrines et mobilier d'accueil du Centre d'Art de Vassivière en Limousin, accueil du Musée d'Art et d'Industrie de Saint-Etienne, étude de liaisons inter-quartiers " Du jeu de mail à la basse ville " pour la ville de Dunkerque, mobilier d'exposition et café de la galerie du jeu de Paume, mobilier, passerelle et folie pour le parc du château d'Azay-le-Rideau' Ses meubles et objets sont actuellement édités par les sociétés : Kreo, Cinna, Ligne Roset, Ercuis et Haviland.

Découvrir

Guillaume Bloget

Né en 1991. Guillaume Bloget est un designer indépendant basé à Paris. Il a travaillé pour les architectes Jacques Ferrier et Dominique Perrault. En 2018 il fonde son propre studio de design industriel. Son travail vise à établir des relations économes entre la matière, la technique et les usages. Il cherche une fluidité dans la convergence des gestes pour aboutir à la forme. Depuis 2016, il explore l’histoire et la fabrication des objets usuels avec le collectif Typologie. En 2019, ils exposent leurs recherches au Vitra Design Museum : "Typologie : An Ongoing Study of Everyday Items".

Découvrir

Böttcher & Kayser

Tous les deux nés en 1978. L’atelier de design Böttcher & Kayser est fondé à Berlin en 2007. L’agence est spécialiste de la conception de produits de grande consommation, mobilier et luminaires, et de l’aménagement intérieur. Ses co-fondateurs Moritz Böttcher et Nikolaus Kayser se sont rencontrés à l’école maternelle et ont suivi leur scolarité ensemble. Leurs trajectoires de formation ont ensuite divergé, tous les deux ayant acquis leur expérience professionnelle dans divers pays, villes et agences de design, avant de se réunir pour réaliser leur rêve de travailler ensemble. Aujourd’hui ils gèrent leur propre studio, travaillant pour des clients tels qu’ANTA, Böwer, freistil by Rolf Benz, Johanson, Gejst, Mater, Normann Copenhagen, Prostoria, RIG-TIG, Schönbuch, Stelton, Vertigo Bird, WON et Zero. Moritz Böttcher et Nikolaus Kayser ont reçus de nombreux prix de design tels que l’Interior Innovation Award et quelques iF et Red Dot Design Awards, y compris le prestigieux Red Dot‚ Best of the Best’. Leurs projets ont figuré dans de nombreux livres et magazines à travers le monde.

Découvrir

Erwan Bouroullec

Erwan Bouroullec est un designer français, né à Quimper en 1976. En 1998, il est diplômé de l'École nationale supérieure d'arts de Paris-Cergy. Son studio est actuellement situé à Paris, et il dispose aussi d’un autre espace à la campagne en Bourgogne, en France. Après avoir travaillé plusieurs décennies côte à côte, formant un duo de créateurs influents dans le monde du design, Ronan et Erwan Bouroullec développent des projets de manière indépendante aujourd’hui. Ensemble, ils ont conçu de nombreuses créations dans différents domaines alliant artisanat traditionnel et production industrielle, incluant des installations pérennes dans l’espace public. Les principaux éditeurs avec lesquels ils ont collaboré sont Flos, Hay, Kvadrat, Samsung, Roset, Vitra, etc. Leurs œuvres sont fréquemment présentées dans des expositions et des musées prestigieux à travers le monde, notamment au MOCA (Los Angeles, 2004), au Victoria & Albert Museum (Londres, 2011), au Musée des Arts décoratifs (Paris, 2013), etc. Leurs créations font également partie de nombreuses collections publiques et privées de renom, témoignant de leur impact durable sur le design contemporain, dont the MoMA à New York, le Centre Pompidou, the Art Institute of Chicago, etc. Ronan et Erwan Bouroullec ont reçu de nombreuses récompenses telles que the London Design Medal (2014), le Compasso d’Oro (2022), etc. Erwan Bouroullec est représenté par la galerie kréo pour ses dessins originaux et par the WrongShop pour ses éditions limitées et non-limités.

Découvrir

Rémi Bouhaniche

Rémi Bouhaniche est diplômé à l'Ecole Supérieur Art & Design de Saint Etienne (ESADSE). C'est un élève d'Eric Jourdan et de François Bauchet, qui l'ont beaucoup influencé. Il travaille avec l'Institut Bocuse. Il est parti en Inde pendant un an pour collaborer avec MAGPIE sur des produits en Inox et des espaces magasins et a travaillé sur des meubles de présentation pour Seiko France. En 2010, il reçoit le 1er prix du D3 Contest de l'IMM Cologne avec sa lampe « Etirement », c'est à cette occasion qu'il est repéré par Michel Roset. 2012 : Label VIA pour une table. 2014 : prix national de la construction Bois. 2015 : il lance avec Cinna son premier fauteuil, le TOA. Avec l'aide de ses professeurs, il acquiert des techniques et recherche l'excellence dans la recherche du Bel Objet. Remi exprime une personnalité positive. C'est un travailleur qui rêve aussi de vivre dans une cabane isolée en complète harmonie avec la nature.

Découvrir

R. & E. Bouroullec

Ronan et Erwan Bouroullec sont nés à Quimper, respectivement en 1971 et 1976. À la sortie de l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs, Ronan a commencé par travailler seul, progressivement assisté par Erwan alors étudiant à l'Ecole des Beaux-Arts de Cergy. Ils signent leurs projets à deux depuis 1999. Leur collaboration est un dialogue permanent, nourri de leurs singularités, et mû par une exigence commune. Giulio Cappellini les remarque en 1997, à l'occasion de la présentation de la " cuisine désintégrée " au Salon du Meuble de Paris. De cette rencontre naît une collaboration ininterrompue, concrétisée par de nombreux projets dès 1999. En 2000, Issey Miyake fait appel à eux pour dessiner un espace destiné à sa nouvelle collection de vêtements A-Poc à Paris. La même année, la rencontre avec Rolf Fehlbaum, Président de Vitra, mène à la production, en 2002, d'un nouveau système de bureaux appelé " Joyn ", qui marque le début de leur collaboration. Ronan et Erwan Bouroullec travaillent aujourd'hui régulièrement pour de nombreuses maisons d'édition comme Vitra, Cappellini, Issey Miyake, Magis, Ligne Roset, Habitat et Kréo. Parallèlement, ils réalisent des projets d'architecture comme " la Maison flottante ", atelier d'artiste destiné au Centre d'Art de Chatou. Élus créateurs de l'année au Salon du Meuble en 2002, ils ont reçu, entre autres, le New Designer Award de l'International Contemporary Furniture Fair de New York en 1999, le Grand Prix du Design de la Ville de Paris en 1998 et le premier prix de la Biennale du Design de Saint-Etienne en 1998. Ils ont été élus designers de l'année par Elle Décoration Japon en 2003. Leurs objets ont été présentés à l'occasion de plusieurs expositions collectives ou personnelles comme " Ronan and Erwan Bouroullec " au Design Museum of London en 2002. En juin 2004, une exposition personnelle leur a été consacrée au Museum of Contemporary Art de Los Angeles. Ronan et Erwan Bouroullec ont par ailleurs fait l'objet de deux publications monographiques : " Ronan et Erwan Bouroullec - Catalogue de raison " Editions Images Modernes/ Kréo, 2002 et " Ronan et Erwan Bouroullec ", Edition Phaidon, 2003. Ils interviennent ponctuellement dans plusieurs écoles d'art ou de design. Ronan Bouroullec enseigne à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne en Suisse.

Découvrir

Florian Brillet

Né à Rennes (France) en 1978, Florian Brillet est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Bretagne. Il s'intéresse depuis ses études à la représentation des formes complexes et a notamment développé la toiture de l'Opéra de Saint-Pétersbourg pour Dominique Perrault et l'auditorium de la Philharmonie de Paris pour les Ateliers Jean Nouvel. Depuis 2007, il exerce à Paris une activité d'architecte et de designer indépendant. Il partage son temps entre la conception de mobilier et l'agencement intérieur.

Découvrir

Claude Brisson

1972 : Diplômé de l'Ecole des Métiers d'Art, Certificats Architecture Ecole des Arts et Métiers Jean Prouvé. 1973-1974 : Bureau d'Etudes L'Abaque Marc Alessandri, aménagement hôtelier. 1975-1976 : Compagnie d'Esthétique Industrielle R.Loewy, siège TGV, normalisation Total. 1977-1983 : Société Lita - Groupe Mazda, Matériel d'éclairage architectural et décoratif, stand, exposition et show-room. 1984-2008 : Groupe Roset, création de sièges pour Ligne Roset et Cinna, responsable bureau d'études sièges Ligne Roset, Cinna et Roset Hotel & Contract.

Découvrir

Itamar Burstein

Né en 1974 à Haifa, Israël. Diplômé de la Bezalel Academy of Arts & Design, Jérusalem - département de design industriel. Ayant terminé ses études en 2002, il a ensuite collaboré avec un grand nombre de sociétés internationales pour un large éventail de projets. Dans son studio, il crée aussi bien des produits ménagers réalisés par injection plastique que des appareils électriques, en passant par le mobilier haut de gamme et les luminaires. Depuis 2006, ses modèles ont été plusieurs fois sélectionnés par le VIA. Ses modèles ont gagné l'approbation de sociétés telles que VIA, Environment, Jofebar & Metalarte.

Découvrir

Busetti Garuti Redaelli

Manuela Busetti et Andrea Garuti se sont connus pendant leurs études en design industriel à l'Istituto Europeo di Design à Milan. Faisant déjà face aux problèmes de conception pendant leurs études, ils ont été proposés en 2004 - l'année même du XX Compasso d'Oro ADI - pour le « Progetto Giovane » pour leur projet de maîtrise « Double », un sac réfrigérant novateur en néoprène. Ils collaborent depuis 2004 avec diverses agences de design de produits et de conception avancée à Milan et, en même temps, travaillent ensemble en tant que créateurs indépendants pour des compétitions internationales et des fabricants d'arts de la table, d'appareils et équipements sanitaires, de mobilier… En 2007 ils ont reçu le 1er prix du concours international « Playing Design » de la ville de Lissone, en partenariat avec la Triennale de Milan, pour leur projet « Culla Belly ». En 2008, ils ont été tous les deux sélectionnés pour le projet expérimental « Prime Cup 01 », un projet promu par la région de Lombardie et la Triennale de Milan afin d'améliorer le niveau d'innovation de certaines PME de la région de Lombardie. Leurs projets sont exposés dans le cadre d'une exposition ouverte au grand public dans le Théâtre de l'Agora à la Triennale de Milan. Matteo Redaelli est diplômé en design industriel de l'Istituto Europeo di Design à Milan depuis 2007. Durant cette même année les parcours des trois jeunes designers - Busetti, Garuti, Redaelli - se sont croisés dans le cadre d'une collaboration commune avec une agence de design à Milan. En 2008, ils commencent à travailler ensemble sur de nouveaux projets, chacun appliquant ses propres compétences et sensibilités. De nouvelles collaborations ont suivi avec des fabricants agissant dans différents domaines : robinets de cuisine et de salle de bains, arts de la table, ustensiles de cuisine, fours et plans de cuisson, mobilier indoor et outdoor… En 2010, ils ont reçu le 1er prix du concours de design Cristalplant promu par Zanotta et Cristalplant pour leur projet d'une table basse dotée d'un design novateur, « Naica ». En 2012, ils l'ont gagné à nouveau avec « Verve », un projet de table polyvalente pour Poliform. En 2014, le jury du concours « Young & Design 2014 » a sélectionné leur chaise tapissée « Log », conçue pour Pedrali.

Découvrir

Pierre Charpin

Né en 1962. Plasticien de formation, Pierre Charpin consacre l'essentiel de son activité au design de mobilier et d'objet depuis le début des années 1990. Depuis, son travail s'articule aussi bien autour de projets expérimentaux qu'il développe, entre autres, avec le C I R V A (1998/2001) et le C R A F T (2003/2005), et des projets d'éditions pour divers producteurs de renommée internationale tels que: Alessi, Venini, Post Design, Montina, Zanotta, Ligne Roset, la Manufacture Nationale de Sèvres... Son travail de recherche qu'il mène de façon continue se concrétise au travers de sa collaboration avec la Galerie Kréo à Paris, avec laquelle il travaille en exclusivité mondiale depuis 2005, pour l'édition de pièces en série limitée. En 2004 il est lauréat du concours pour la carafe " Eau de Paris ", produite en verre moulé a 60 000 exemplaires. Il est élu créateur de l'année 2005 par le salon du meuble de Paris. Plusieurs de ses pièces font partie des collections du Fond National d'Art Contemporain, du Centre Georges Pompidou et du Musée des Arts Décoratifs de Paris.

Découvrir

Chape&Mache

Chape&Mache est l'association créative de Aurélie Chapelle née en 1986 et David Machado né en 1984. Après l'obtention de leurs diplômes en 2011 avec les félicitations du jury à l'école supérieure des beaux arts d'Angers, c'est en 2013 que leur collaboration prend forme sous le nom de Chape&Mache. Leur travail est symbolique et imagé issu d'observations de situations du quotidien, d'un échange perpétuel et de la combinaison de leurs deux univers. Ils abordent de nombreux champs à travers des pièces singulières qui questionnent les usages collectifs ou individuels. Chaque nouveau projet de Chape&Mache est une alchimie créative.

Découvrir

CP — RV

CP — RV est un projet collaboratif de design mené entre Londres et Marseille. Formé par des designers de différents horizons, le studio conçoit des produits, du mobilier, des espaces intérieurs et des objets du quotidien. L’atelier, co-fondé par les designers Camille Paillard et Romain Voulet, travaille à partir d'une compréhension intuitive de la vie contemporaine, aboutissant à une production patiente qui se veut pertinente au contexte de notre quotidien et aspire à créer du plaisir par simple utilité de ses créations. Camille Paillard (1988), a exercé en tant que designer au studio JLK DS et Tom Dixon, où elle a créé du mobilier sur mesure ainsi que travaillé sur des hôtels, des restaurants et des intérieurs privés; pour des clients tels que Tom Dixon, Philippe Malouin, a:tifakt, Hennessy et Pierre Marcolini. Auparavant, son expérience en tant que designer comprend des postes chez Front Design, Philippe Starck et Blackbody Oled. Elle a étudié le design pour le luxe et l'artisanat à l'ECAL en Suisse, où elle a obtenu son diplôme en 2012. Romain Voulet (1989), ancien designer chez Industrial Facility, sous la direction de Sam Hecht et Kim Colin, où il a dessiné du mobilier domestique, des systèmes de bureaux et des objets à vivre; pour des pionniers de l'industrie tels que Herman Miller, Muji et Mattiazzi. Il a précédemment exercé chez Youmeus Design où il a conçu des objets du quotidien pour des clients tels que Panasonic, Joseph Joseph, Nokia et Kenwood. Il a étudié le design industriel à l'EID dans le sud de la France, où il a obtenu son diplôme en 2011.

Découvrir

Maryna Dague Nathan Baraness

Forts de leurs expériences à New York, Londres et Milan, Maryna Dague (1992) et Nathan Baraness (1994) sont deux designers Français qui ont fondé leurs studios respectifs à Paris. En collaboration ou indépendamment, les formes de leurs projets se nourrissent d’influences hétéroclites et cosmopolites glanées lors de leurs voyages ou dans les films qu’ils affectionnent. Tous deux passionnés d’antiquités, ils aiment tirer leur inspiration des objets anciens ou oubliés et de leurs trouvailles chinées. Leurs dessins aux lignes archétypales laissent une place manifeste aux matériaux et se veulent témoins de savoirs faire.

Découvrir

Damaris & Marc

Le studio de design Damaris & Marc a été créé en 2007 par Damaris Bilbao, de Paris et Marc Navarro, de Barcelone. Dans un premier temps le studio travaille en auto-production, assurant tout le processus créatif et de réalisation de leurs créations. En 2008, ils sont sélectionnés pour exposer au Salon Maison & Objet à Paris. La même année, commence une collaboration avec l'entreprise EIG, représentant de Cradle2Cradle en Espagne, pour concevoir une ligne de meubles écologiques présentée à la Barcelona Design Week. Suivront ensuite diverses expositions en Espagne et en France (Côté Sud, Casa Decor, Fundation Palo Alto...). En 2011, le studio gagne une Aide à Projet VIA avec l'étagère Wabi-Sabi qui sera présentée à Milan cette même année.

Découvrir

Philippe Daney

Né en 1956. Architecte D.P.L.G. Il fonde la société Tebong avec P. Bauer (1986-1995). Il est l'auteur de scénographies pour le VIA (1997), La Villette (2000), le T.N.B (Théâtre National de Bretagne) et de nombreuses scénographies lumineuses. Il collabore comme designer avec Ligne Roset et Cinna depuis 1997, ainsi qu'avec plusieurs fabricants français et italiens.

Découvrir

D. Debiasi & F. Sandri

Daniel Debiasi (1981), diplômé en Design industriel de Polytechnique Milan et Federico Sandri (1977), diplômé en Design industriel de l'Université IUAV de Venise, se sont rencontré à Milan, où ils ont tous deux dirigé des projets pour plusieurs sociétés internationales de design. En 2010, après avoir continué leurs propres parcours professionnels, tant en Italie qu'à l'étranger, ils ont décidé de fonder le collectif « Something » basé à Londres (Royaume-Uni) et Vérone (Italie). Intéressés par l'intégration des produits dans leur environnement, ils conçoivent des objets à influences spatiales, culturelles, comportementales et émotionnelles, qui visent à repousser les limites du design en travaillant dans ces disciplines. Daniel Debiasi et Federico Sandri collaborent avec des entreprises internationales renommées telles que Antoniolupi (IT), Cinna (FR) ou Schoenbuch (DE). Leur travail a été présenté dans de nombreux magazines de design et d'architecture.

Découvrir

Mathieu Delacroix

Né en 1991, Mathieu Delacroix est un jeune designer diplômé de l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne. En 2013, il remporte le concours Orange Jeunes Designers avec le projet Aeon. Projet de nouveau remarqué lors du « Global Grade Show » de la Dubai Design Week 2017. En 2015, il participe pour la première fois à l’exposition « Mirage » organisée par le centre culturel F93 avec l’oeuvre Kuro qui explore les propriétés des polymères. La même année, il part étudier au Japon, à la Nagoya City University of Design. Aujourd’hui encore, il entretient un rapport fort avec ce pays et son esthétique. En outre, il prend part à « Fukushima Mon Amour », une exposition réalisée par la ville de Saint-Etienne à l’occasion de la Triennale de Milan 2016. Plus récemment, il est nommé lauréat du premier prix Cinna 2018 pour sa collection de vases en bois Tasso. A présent, Mathieu Delacroix vit et travaille à Paris. Il assiste dans leurs travaux des designers tel que Mathilde Bretillot, Frédéric Forest & Clémentine Giaconia ou encore Guillaume Delvigne. En parallèle, il continue de mener ses propres projets avec pour seule démarche de créer une synergie entre dessins et sensibilités personnelles afin de concevoir des produits émotionnellement liés à nos vies.

Découvrir

Jan Christian Delfs

Après une formation initiale en menuiserie-charpenterie, Jan Christian Delfs a étudié le design industriel au Muthesius Kunsthochschule Kiel. Depuis 2005, il signe des produits pour des sociétés internationales. En outre, il enseigne dans les écoles de design à Kiel et Bremen. Son travail a été récompensé par de nombreux prix prestigieux de design tels que l'IF, le Red Dot et le Good Design Award.

Découvrir

Guillaume Delvigne

Né en 1979, Guillaume Delvigne fait ses études à l’Ecole de Design Nantes Atlantique et au Politecnico di Milano. Diplômé en 2002, il débute auprès de grands designers comme George J. Sowden ou Marc Newson, entre Milan et Paris, avant de se lancer en solo. En 2011, il inaugure sa première exposition personnelle à la ToolsGalerie et remporte le Grand Prix de la Création de la Ville de Paris. Il travaille avec des industriels, des éditeurs et des artisans, principalement dans les domaines du mobilier, de l'objet et du luminaire. Ses clients sont de grandes maisons françaises comme Hermès, Habitat ou Tefal, des compagnies étrangères comme Fabbian, Hanoia ou Frandsen, ainsi que de jeunes éditeurs tels La Chance, Hartô, ou ENOstudio.

Découvrir

Avril de Pastre

Avril de Pastre est née le 20 avril 1987. Après trois années d'étude, passées à l'école des Beaux-Arts de Rennes, elle obtiens son DNAP avec les félicitations du jury. En 2009 elle entre à l'ESAD de Reims et développe une recherche dans le cadre du DNSEP, autour d'objets améliorant le confort sonore des espaces domestiques. Ce projet sera présenté en Juin 2011. Parallèlement à ses études, elle est exposée à l'Exposition des écoles au VIA, au Designhuis à Eindhoven, et au Lieu du design à Paris. Elle gagne, en 2009,le concours " Lumière sur l'Art " organisé par le BHV. Elle collabore pour la première fois avec Cinna, pour le luminaire Solveig.

Découvrir

Thibault Desombre

Ebéniste et Compagnon du Tour de France, Thibault Desombre, passionné par le meuble et la création, s'inscrit à l'Ecole Nationale des Arts Décoratifs à Paris en 1981. Dès sa sortie de l'ENSAD, il signe ses premières éditions chez P. Parent (1983), puis chez Grange (1986) pour qui il conçoit la collection Shaker's, son premier grand succès sur le marché. Il poursuit son ascension avec des créations de plus en plus contemporaines dans des secteurs aussi diversifiés que le mobilier de bureau (Macé, Addform), de collectivité (Soca Line), d'habitat (Ligne Roset, Cinna, Atlantis), 'pour lesquels il recevra de nombreux prix. Enseignant, designer conseil pendant 2 ans à La Redoute, Thibault Desombre est un designer au parcours limpide, loin des modes. Il crée du mobilier aux lignes épurées qu'il souhaite charger d'émotion et d'affectif. Sa collaboration avec Ligne Roset et Cinna lui vaut de nombreux succès tels que la chaise Finn, les canapés Mondo et Soho.

Découvrir

Minimum Design

Minimum design est un studio d’impression 3D créé en 2016 par Philippe et Mélisande, nés respectivement en 1988 et 1990. Loin d’être une simple technique de production, l’impression 3D repense l’esprit même de la création. Elle impose de nouvelles contraintes au coeur desquelles nait une liberté singulière et inédite. Passant avec une rapidité inégalée de l’idée à l’objet, nous travaillons le détail et la texture avec une minutie qui se refuse à la main humaine. Le matériau utilisé, mélange de bois recyclé et de bio-plastique, noir ou naturel, propose une élégance simple qui respecte l’environnement. Cette conscience écologique est constitutive de l’impression 3D qui, au lieu de procéder par retrait de matière, en ajoute, limitant la production de déchets. Formes fluides et ciselées, géométries minimalistes déclinées, notre studio veut revenir aux essentiels du design: un objet accessible qui donne au quotidien, sans le dégrader, ses lettres nécessaires de beauté.

Découvrir

Désormeaux et Carrette

Le Studio Désormeaux/Carrette est un studio de design créé par Nathanaël Désormeaux et Damien Carrette en janvier 2014. Studio de design industriel, sa vocation est de créer des objets reproductibles en série. Le studio accompagne aujourd’hui des clients allant de la startup aux grandes marques des secteurs de l’ameublement et de l’objet de grande consommation. La passion des matériaux et une sensibilité pour la narration de l’objet sont les fondements de notre démarche créative. La déconstruction est au centre de notre méthodologie de conception. C’est en décomposant et en repensant de manière holistique l’objet que nous en dégageons le cœur technique. Notre travail consiste alors à sublimer la technicité pour ne pas seulement l’intégrer mais la transcender afin qu’elle devienne cœur esthétique de l’objet. A travers ce prisme, notre studio cherche à questionner les modes de production actuels et à distiller une poésie de l’objet industriel. CV : Nathanaël Désormeaux : 30 ans (1988) 2013 (Actuellement) Paris Désormeaux/Carrette studio: Fondateur du studio Design industriel, Mobilier, Architecture d’interieur Création du studio. Développement de produits, recherches concepts, sketchs, 3D, réalisations maquettes et prototypes. L’Oréal Paris, Cinna, Roche Bobois, Lancôme, YPLFAL, Brandt, De Dietrich, Technicolor, Canal+ 2015 (Actuellement) Paris Ecole de Condé: Professeur en design industriel Méthodologie du design, Culture visuelle, Etudes de cas, Partenariats Nike, Coca-Cola, Mairie de Paris, Théatre de l’europe, ecole 42 2012-2013 (2 ans) Londres Benjamin Hubert LTD: Designer, Studio manager. Mobilier, Espaces, Scénographie Développement des produits, sketchs, 3D de recherches et maquettes. Recherches matériaux, couleurs, textures. Réalisations 3D industrialisables. Design developpement (suivi de fabrication: RU, Italie, France, Portugal), Gestion d’équipe (5 personnes,) 2010 (10 mois) Hong-Kong Michael Young LTD: Junior Designer. Mobilier, Design industriel, Scénographie Casque audio ( Itech, Eops), Bagagerie & accessoires (XigXag), mobilier (Emeco, Trussardi), Stand (Chivas) CV : Damien Carrette : 30 ans (1988) 2013 (Actuellement) Paris Désormeaux/Carrette studio: Fondateur du studio Design industriel, Mobilier, Architecture d’interieur Création du studio. Développement de produits, recherches concepts, sketchs, 3D, réalisations maquettes et prototypes. L’Oréal Paris, Cinna, Roche Bobois, Lancôme, YPLFAL, Brandt, De Dietrich, Technicolor, Canal+ Mai 2012 à décembre 2013 Assistant Designer chez Doshi Levien/ Londres Mobilier, Espaces, Scénographie Développement des produits, sketchs, 3D de recherches et maquettes. Recherches matériaux, couleurs, textures. Réalisations 3D industrialisables et rendus finaux. 2010 (10 mois) Stagiaire designer chez Plastique Omnium environnement/ Sainte Julie Conteneurs et mobilier de collectivité Travail en collaboration avec les ingénieurs de la R&D. Recherche matériaux, couleurs et textures. Recherches formelles et développement 3D de produits.

Découvrir

Desjeux Delaye

L’agence DESJEUX DELAYE est une agence d’architecture d’intérieur et de design créée par le duo Dorothée Delaye et Daphné Desjeux. Ce duo invente des décors presque masculins, aux lignes franches. Elles aiment le mélange des genres et des époques pour ne pas figer les espaces. L’héritage des lieux les inspire pour façonner une atmosphère avec une même idée : créer un décor unique et fuir la facilité, ne pas se limiter … Revendiquer un infini détail, un objet monumental, la mesure et la démesure. Leur première vie dans les médias leur a appris à penser les espaces comme des scènes. Créatifs, artisans, graphistes et architectes cohabitent et travaillent avec une même exigence : ne pas sacrifier ses idées au profit des tendances. Desjeux Delaye ne perd jamais de vue son ambition, revisiter l’esprit chic et décontracté, sous toutes ses formes. Leur agence est spécialisée dans l’hôtellerie et travaille début 2018 sur différents projets : un hôtel à Formentera ainsi que deux hôtels à Paris, 2 appartements d’exception à Paris et multiplie les projets d’édition : collection de luminaires sous leur nom Desjeux Delaye lighting vendus au Bon Marché et édités par MR Agency, ainsi que du mobilier pour l’éditeur Versant.

Découvrir

Nathalie Dewez

Nathalie Dewez vit et travaille à Bruxelles. Sortie en 2001 de l'école des Arts Visuels de La Cambre, son travail se concentre principalement sur la création de luminaires. Mélangeant poésie et rigueur, ses modèles de lustres, appliques et lampadaires sont légers et aériens utilisant au maximum le potentiel de la matière. Créant des lampes telles que la Sol-air (une lampe halogène perchée sur un tube en fibre de carbone et se balançant comme une haute herbe), la Lamp06 (un travail sur la structure d'un abat-jour classique) ou encore la suspension Prism (un cadre tridimensionnel pour la lumière), elle signe une ligne cohérente portant un caractère essentiel. Sa présence à de nombreux salons ou expositions en France, Belgique, Italie, Royaume-Uni ou ailleurs lui a permis d'installer diverses collaborations aussi bien avec des bureaux d'architecture que pour des firmes de meubles ou des projets privés.

Découvrir

Emmanuel Dietrich

Emmanuel Dietrich est né en 1969 à Besançon. Diplômé de l'Ecole Boulle en architecture d'intérieur, il crée rapidement sa propre structure. Après avoir travaillé pour Facom et pour Ardi, il réalise la fameuse montre "Harnais" pour Hermès. Depuis, Emmanuel Dietrich voyage vers d'autres univers : Häagen Dazs, Dinh Van, Artelano, Mobilier International, Haworth, etc , et prochainement pour Daum, Baccarat, Ruinart, Calvin Klein, Louis Vuitton...

Découvrir

Dögg & Arnved Design Studio

L'agence © Dögg & Arnved Design Studio est basée à Copenhague, Danemark. Une agence ayant la faculté d'agir dans des domaines aussi variés que la conception d'installations, de produits ou de mobilier, l'architecture intérieure et le graphisme. La démarche créative de Dögg & Arnved Design s'articule autour des traditions du design scandinave, en y ajoutant les technologies modernes et leur passion pour les matériaux et textures. Grâce à leur compréhension culturelle du design, leur interprétation personnelle et leur sensibilité, elles cherchent à créer un design contemporain et intemporel pour tous. Elles s'efforcent d'imaginer des produits fonctionnels de haute qualité qui respectent la nature et les générations à venir, convaincues qu'en faisant cela, elles apportent au produit une valeur ajoutée. Rikke Rützou Arnved A étudié l'architecture à l'école d'architecture de l'Académie royale des beaux-arts du Danemark. Après avoir terminé ses études en 2001, elle a fondé sa propre agence de design, Ark Type, se concentrant d'abord sur la conception de mobilier et l'architecture intérieure. Parallèlement, elle a enseigné à l'Institut de design et innovation de l'Université technique du Danemark. Elle a collaboré avec des agences d'architecture danoises dans les domaines du design industriel, de l'éclairage et de l'architecture intérieure. Elle travaille depuis 2006 sur des projets aussi variés que l'aménagement urbain, les concours de conception urbaine et conception de bâtiments, et la conception de mobilier. Elle est inspirée par l'interdépendance entre architecture et design. Quel que soit le projet, l'essentiel pour elle est de travailler sur les détails et le projet global en les considérant comme un tout. Dögg Gudmundsdottir A étudié le design industriel à l'Istituto Europeo di design in Milano, dont elle a été diplômée en 1996. De 1996 à 1998, elle a été étudiante invitée dans les départements verrerie, mobilier et graphisme à la Danish Design School. Au printemps 2011, Dögg a obtenu son Master en design à l'école d'architecture de l'Académie royale des beaux-arts du Danemark, se concentrant d'abord sur le thème des stratégies nouvelles: gestion du design avec innovation appliquée dans le souci du développement durable. En 2000, Dögg Gudmundsdottir a fondé son agence Dögg Design. Ses domaines d'activité vont du design industriel et graphisme en passant par les arts et les installations. Le design de Dögg Gudmundsdottir entretient des liens étroits avec le monde des arts. Sa façon de dessiner est inspirée par les matériaux naturels, les formes organiques et l'artisanat traditionnel. Elle croit que le design et l'art profitent de leur association mutuelle. Ses oeuvres ont été exposées et éditées à travers le monde entier.

Découvrir

Claudio Dondoli & Marco Pocci

Claudio Dondoli et Marco Pocci se sont connus à la Faculté d'Architecture de Florence. En 1983, après avoir partagé leurs études mais également une intense expérience artistique théâtrale, ils fondent à Colle Val D'Elsa, sur fond d'un romantique paysage toscan aux environs de Sienne, le Studio baptisé Archirivolto, qui depuis 1989 s'occupe exclusivement de design industriel. Ils retiennent que la vraie innovation d'aujourd'hui est fondée sur l'utilisation de la technologie et des matériaux. La technologie ne sert pas à créer une image, mais à donner un service au client : un bon produit de design, pour être d'une réelle qualité, doit être beau, efficace et confortable. Outre Ligne Roset et Cinna, ils collaborent aussi avec Bonaldo, Desalto, Fasem.

Découvrir

Marie C Dorner

Exigence, élégance, pérennité sont les mots clés qui expriment le parcours de Marie Christine Dorner. Une carrière placée sous le signe des rencontres à Paris, Londres et Tokyo. Des capitales à vivre dont elle a extrait l'essence de son trait, appliqué à des réalisations en design de mobilier et objets, en architecture intérieure, en scénographie et espaces publics. Le design aujourd'hui se pense, pour Marie Christine, comme un art global où la matière est première et l'être central. Chaque projet est l'occasion de raconter une histoire qui fait sens avec la marque, les matériaux, la forme, qu'elle traduit avec une élégance rare et une conscience aigüe de son environnement. La singularité du travail de Marie Christine Dorner s'inscrit dans l'exigence de la recherche des matières, l'évidence du discours et la sophistication de la réalisation. L'objet devient bijou, qu'il soit en or ou en bambou. De nombreuses marques ont bénéficié de son savoir-faire: Ligne Roset, Baccarat, Bernardaud, Saint-Louis, Idée, Montis, Zeus, en terme d'objets et mobilier - les résidences d'ambassadeurs de France à l'étranger, la Tribune Présidentielle du 14 juillet (créée en 1990 et remontée déjà 23 fois). A travers la commande institutionnelle ou privée, sa recherche personnelle comme la série emblématique « Une Forme, One Shape », de la tradition des matériaux aux nouvelles technologies, Marie Christine Dorner exprime un langage unique où savoir-faire et économie de la forme deviennent luxe remarquable. Grand Prix du design de la Ville de Paris en 1995, elle a été décorée du titre de Chevalier de l'ordre des Arts et Lettres en 2012.

Découvrir

Dozsa & van Dalfsen

En 1997, Julia Dozsa et Jan van Dalfsen fondent Dozsa & van Dalfsen, un studio de design et d'architecture, basé à Amsterdam. Julia Dozsa a étudié l'architecture pendant 2 ans avant de fréquenter l'Académie Gerrit Rietveld et d'obtenir un diplôme en design industriel. Après avoir obtenu son diplôme à l'Université d'Amsterdam en mathématiques, spécialisation topologie, Jan van Dalfsen a commencé à étudier l'architecture et les techniques de construction à l'École Polytechnique d'Amsterdam tout en travaillant pour un entrepreneur en bâtiment. Ils travaillent ensemble mais aussi séparément pour des entreprises et des particuliers sur des projets de mobilier, produit, architecture et design d’intérieur. Parmi leurs clients figurent Calligaris, Colé Italia, Deknudt Mirrors, Driade, Estinée, Fiam Italia, Glas Italia, Ikea, TAFT Shoes, Tonelli Design. La variété de leurs parcours et la synergie qu'elle peut générer déterminent leurs créations. Aussi la coopération avec d'autres, en particulier avec des artisans qualifiés, est une importante source d'inspiration. Ils créent leurs designs, influencés par des images d'art, de nature, d'architecture et de design, souvent absorbés inconsciemment, respectant le contexte d'un projet et en laissant libre cours à l'intuition tout en essayant de surprendre.

Découvrir

Martin Drechsel

Martin Drechsel. Né en 1980. A grandi en RDA (République Démocratique Allemande) socialiste, ensuite réunifiée formant l’Allemagne. A vécu et travaillé à Londres, Berlin, Milan, Florence, Dresden & Amsterdam. Aujourd’hui à Zurich. Citoyen allemande et Suisse. Il est connu pour ses travaux dans le domaine du branding et de la conception d'identité, de nombreuses marques, organisations et entreprises faisant appel à lui pour ses idées créatives et son langage visuel unique. Il est actif dans la communauté de design depuis 2006 et a travaillé sur des projets pour des clients tels qu'Apple, Amazon, BMW, Google et Microsoft. Il a également collaboré avec certains des plus renommés de l'industrie créative, y compris Peter Saville, Shepard Fairey et Olly Moss. Sa philosophie en tant que designer est de créer des solutions attrayantes et authentiques qui inspirent les gens à s'engager dans l'histoire et la mission d'une marque. Sa passion pour l'art et la technologie lui permet de créer des projets marquants et intemporels.

Découvrir

Dubreil & Pilato

Après un BTS Design de produits, Léo Dubreil et Baptiste Pilato se sont connus lors de leurs études supérieurs à l’Ecole Supérieur des Arts Décoratifs – DNSEP, de Strasbourg. Ils ont présenté ensemble leur projet "SHELL" (rebaptisé "Clam") qui a remporté les deux premiers prix du 11ème Concours Cinna révélateur de talents : celui du Jury et celui du Public. Ils ont également participé à l’exposition D’Days de Paris en 2016.

Découvrir

Noé Duchaufour-Lawrance

Créateur d'environnement et créateur d'objets, Noé Duchaufour-Lawrance est né à Mende (France) en 1974. Élevé dans un milieu créatif, il définit son propre langage à l'aide de formes naturelles, souples, organiques, fluides et structurées à la fois. Formé à la Sculpture sur Métal (ENSAAMA), il intègre ensuite la section Mobilier des Arts Décoratifs. Noé s'intéresse à des projets insolites : c'est le cas du restaurant Sketch, à Londres, qui propulse sa carrière dès 2002 et lui offre son premier le prix, celui du Best Design décerné par Time Out. Il livre par la suite d’importants chantiers d’architecture intérieur dont le chalet “La Transhumance”, le Business Lounge Air France, ainsi que le restaurant “Ciel de Paris”. Il signe entre autres le nouveau concept d’architecture des boutiques Montblanc, appelé à être appliqué dans le monde entier et participe à la réhabiliation du bâtiment #cloud. paris en concevant le lounge. Noé Duchaufour-Lawrance travaille sur des projets qui varient de la plus petite à la plus grande échelle. Il développe sa première ligne de mobilier pour Ceccotti, et poursuit sa collaboration avec d’autres éditeurs italiens Zanotta, Tacchini. Il rejoint ensuite l’éditeur américain Bernhard Design pour lequel il dessine une collection variée d’assises et tables d’appoint. Les maisons de luxe le courtisent. Hermès enrichit son catalogue du canapé Sellier. Saint Louis décline une collection de meubles, luminaires et arts de la table, la prestigieuse collection Folia. Son nom est associé au succès du parfum One Million pour lequel il créé le flacon. Sa démarche singulière le porte naturellement vers la conception d’objets d’exception présentés et exposés dans des galeries ou des événements de haute facture. Avec la galerie Made in Situ, ouverte en 2020 à Lisbonne où il est installé, il concrétise cette appétance pour la matière et le travail de la main. Voici comme il définit lui-même son travail : " L'objet se doit bien sûr de répondre à un besoin et ne pas en créer d'autres. Au delà de cette nécessité absolue, il doit être vecteur de sens et d'émotions. C'est sous cet angle que j'approche le dessin d'un objet, au travers d'un langage et non d'un style, que je développe au fur et à mesure de mon expérience. Un langage en mouvement permanent exprimé par la forme et la matière et inspiré par mon environnement, naturel, réel ou idéalisé et mes émotions vécues ou rêvées. Car je crois sincèrement aux liens affectifs qui se tissent entre les hommes, l'espace et les objets. Les objets et les espaces que je crée en symbiose tendent vers la même direction, aidés parfois par un zeste de provocation, mais évitent en permanence de tomber dans les avatars de la gratuité et de la séduction ".

Découvrir

Michel Ducaroy

Issu d'une famille d'industriels créateurs de mobilier contemporain. Formé à l'Ecole Nationale des Beaux Arts de Lyon. Attaché très tôt à la société Roset alors en rapide développement, il est en contact permanent avec un marketing perspicace et une équipe technique performante. Il a en charge les recherches et les propositions indispensables à la présence toujours plus affirmée de la marque. Il conçoit une ligne de mobilier jeune (chambre DN') ainsi que de nombreux modèles de sièges, canapés et meubles pour équipements collectifs (chauffeuse 459'). Dès l'apparition dans les années 60/70 de nouveaux matériaux : mousses, ouates, plastiques thermoformés, il crée de nombreux sièges de grande diffusion : Adria, Koufra, Kashima, Safi, Kali' 'et le modèleTogo, siège-coussin toujours bien présent au catalogue Ligne Roset.

Découvrir

Jacques Ducru

Né en 1946 à Versailles. Après un parcours scolaire classique, très rapidement, de nombreux voyages à travers le monde m'ouvrent l'esprit. Des expériences professionnelles courtes et variées, puis une dizaine d'années comme acheteur au sein d'une société spécialisée dans « l'artisanat du monde entier ». En 1989, je créais ma société Wood&Cane Company dont le concept « Création / Importation » perdurera activement jusqu'en 2011. Aujourd'hui, 2016, en retraite active, pour quelques « gentils clients », je "sévis" toujours dans la création et le développement produits.

Découvrir

e27, Tim Brauns

Né en 1968. Tim Brauns et ses deux partenaires ont co-fondé le cabinet de design e27 à Berlin il y a 25 ans. Depuis lors il a créé des objets, enseigné partout dans le monde et a réalisé des projets dans tous les domaines de la création. L'idée du mini-camion Softruck lui est venue après la naissance de son fils. « J'avais acheté un nouveau canapé et j'avais besoin de petites tables. Mon fils aime tout ce qui a quatre roues, donc j'ai simplement mélangé ces éléments. Et le résultat : Softruck. Très utile dans le salon, il n'a pas l'air d'un jouet, mais mon fils aime bien jouer avec lui. »

Découvrir

Colombe Faber

Colombe Faber, née en 1998 est une architecte d’intérieur et designer française diplômée en 2022. Colombe commence son parcours à l’Académie Charpentier où elle découvrira le dessin et poursuivra son parcours au sein de l’école Camondo à Paris. En 2019, elle part vivre à Buenos Aires dans le cadre d’un échange universitaire. Elle découvre alors, depuis l’Argentine, une partie de l’Amérique du Sud, continent qui l’inspirera beaucoup et qui lui offrira une première liberté créative loin des codes européens. Au cours de son Master, en 2021, elle est invitée à l’exposition universelle de Dubaï, dans le cadre de l’exposition "Art de Vivre à la Française" au sein du Pavillon français. Elle y crée une vitrine dans laquelle trois marques sont mises en lumière : Bernardaud, Christofle et Baccarat. Décidément épanouie quand elle voyage et désireuse de poursuivre ses explorations à la croisée des géographies et des savoir-faire, elle part, tout juste diplômée, pour l’Indonésie. Elle y vit huit mois de nouvelles découvertes, de mixités culturelles et de pratiques plus artisanales, au cœur des biodiversités de l’archipel. Au même moment, la marque Flos lui offre une carte blanche pour la réalisation d’un luminaire : inspiré par la nature de l’île éponyme, "Lombok" est présentée à l’occasion de la Design Week dans les espaces Intramuros. Colombe, rentrée à Paris, conjugue sa pratique de designer free-lance en agence d'architecture et la suite de ses projets de collaboration privilégiant des valeurs de responsabilité éco-responsable, elle signe la lampe "360" réalisée à partir de matériaux de récupération avec Ligne Roset.

Découvrir

Mario Ferrarini

Après avoir obtenu son diplôme en design industriel au sein du Politecnico di Milano, Mario Ferrarini a commencé à faire office de conseiller pour des agences d’architecture et design (mobilier et produits) renommées. En 2007 il ouvre son propre studio, d’abord à Côme (Italie) et puis à Lugano (Suisse), et collabore avec des entreprises internationales sur divers projets tels que des produits industriels, du design intérieur, en passant par la conception de stands d’exposition. L’agence travaille pour des marques comme : Antoniolupi, Bitossi, Castelli, Crassevig, Desalto, de Sede, Franke, Jacuzzi, Living Divani, Poltrona Frau. "Nous travaillons sur la conception de produits intemporels qui transcendent les tendances". L’équilibre est un de nos buts principaux en matière de notre concept global. Nos produits sont le fruit de solutions technologiques, esthétiques et fonctionnels. Nous visons la perfection, avec la subtilité qui caractérise notre démarche, l’attitude et orientation et qui sont nos traits distinctifs.

Découvrir

Ramy Fischler

Ramy Fischler est un designer contemporain belge, qui vit et travaille à Paris. Il est diplômé de l’École nationale supérieure de création industrielle en 2004. De 2001 à 2010, il collabore avec Patrick Jouin. Lauréat de l’Académie de France à Rome en 2010-2011, il est pensionnaire de la Villa Médicis, où il mène une recherche in situ sur l'accueil des visiteurs et des artistes au sein du lieu, s’intéressant particulièrement à l’histoire du mobilier du pouvoir. Ramy Fischler crée ensuite RF Studio à Paris. En son sein, il conçoit objets et mobilier et crée des espaces de travail, culturels, commerciaux ou résidentiels. Il est rejoint par une dizaine de collaborateurs au fil des années. Depuis 2013, des collaborations avec des personnalités aussi variées que le chef Thierry Marx, le restaurateur Oliver Peyton, le metteur en scène Cyril Teste ou encore le compositeur Jesper Nordin marquent les créations de l’agence. Depuis février 2017, il dirige également la création architecturale de la maison Chanel, fragrance & beauty, watches & fine jewelry. Il est élu créateur 2018 par le salon Maison & Objet.

Découvrir

Jonas Forsman Lars Wettre

Jonas Forsman est né en 1979 et Lars Wettre en 1978. Après des études en conception industrielle et ingénierie au Chalmers University of Technology ils ont commencé à collaborer sur plusieurs projets de conception. Depuis, ils ont remporté des prix de design nationaux et internationaux, pour des projets communs mais aussi séparément. Ayant désormais chacun leur propre agence de design, à Göteborg et à Stockholm, ils partagent néanmoins une même vision de la conception.

Découvrir

Constance Frapolli

Née en 1991 Constance à fait ses études à l'école Camondo en architecture d'intérieur et design. Diplômée en 2016, elle collabore avec différents studios de design entre Paris et Milan tel que Arik Levy, Patricia Urquiola ou JouinManku tout en menant en parallèle des projets personnels. Axant son travail sur une recherche d'équilibre entre fonctionnalité et émotion, Constance confère à ses objets une nature poétique et pratique où formes et matières racontent une histoire. Privilégiant les formes simples, elle aime jouer avec les matières et les couleurs pour créer l’émotion. Elle signe en 2017 avec le tapis Mémoire d'une Trame sa première collaboration avec Ligne Roset.

Découvrir

GamFratesi

En 2006, l'architecte danoise Stine Gam et l'architecte italien Enrico Fratesi ont fondé leur agence GamFratesi à Copenhague. Stine Gam est née en 1975 à Copenhague et a terminé ses études à l'école d'architecture d'Aarhus, Danemark en 2006. Pendant ses études, elle a étudié et travaillé comme architecte en Italie ainsi qu'à Tokyo. Enrico Fratesi, né en 1978 à Pesaro, a terminé ses études en architecture à l'université de Florence et Ferrara en 2007. Pendant ses études, il a étudié et travaillé comme architecte à Stockholm et au Danemark. Le travail de GamFratesi s'articule autour d'un dialogue constant et curieux et de leurs cultures respectives. Ils favorisent une façon scandinave d'aborder l'artisanat et la simplicité, avec un fort accent sensible sur la recherche conceptuelle derrière leur travail. GamFratesi ont été récompensés de nombreux prix importants tels que le Vico Magistretti Award de DePadova, " best danish designer 2009 " et " Walk the Plank award 2009 ". Leurs créations ont récemment été exposées au musée d'art et design de Copenhague et à l'Artmuseum Trapholt Kolding ainsi qu'au sein d'expositions collectives telles que Mindcraft Milan, l'Ambassade Royale de Danemark à Tokyo et le centre de design danois Copenhagen.

Découvrir

E-ggs

Nous sommes Gaia Giotti née en 1983, Giona Scarselli né en 1974, Cristina Razzanelli née en 1978 et Erica De Candido née en 1979 et depuis 2013 nous somme designers avec une approche transversale allant du design de produit au design d'intérieur et à l'architecture. Architectes et designers, nous avons acquis notre expérience professionnelle dans différents domaines avant de débuter notre collaboration. Depuis 2018, nous enseignons la conception de produits à l'IED de Florence. Voici quelques récompenses sélectionnées Fauteuil Feuille Ton a.s. Prix allemand du design / lauréat 2020 Botera | Miniforms s.r.l. Archiproducts Design Award / lauréat 2019 Feuille | Ton a.s. Red Dot Award / lauréat du design de mobilier 2017 Prix du design de papier peint / gagnant 2017 Prix allemand du design / lauréat 2017 IF Product Design Award / lauréat 2017 Prix de l'Innovation Intérieure / sélection 2017 Archiproduct Design Award / meilleur de la catégorie 2016|

Découvrir

Alban-Sébastien Gilles

Né le 20 novembre 1969. Vit et travaille à Paris. Après une licence en Lettres et Arts, Alban Gilles poursuit sa formation dans l'atelier mobilier de Jean-Claude Maugirard à l'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. En 1998, à sa sortie de l'ENSAD, il rencontre Didier Gomez avec lequel il travaille comme responsable free-lance sur des projets mobiliers haut de gamme et pour de grands éditeurs. Parallèlement, il conçoit des modèles pour des sociétés d'édition comme Cinna et Design Affairs dont le fauteuil Fifty-Fifty a reçu un label des industries de l'ameublement lors de sa présentation au Salon du Meuble de 1997. En 2002, il crée le fauteuil Neo et en 2006 les fauteuils Jul et Jil, édités par Ligne Roset. Il multiplie les rencontres et les expositions, et ouvre en 2004 une agence parisienne pour développer ses travaux en design et architecture intérieure.

Découvrir

Alain Gilles

Le design en tant que seconde vie. Après des études en Sciences Politiques et en Marketing Management, Alain Gilles a travaillé dans le monde de la finance. Mais chacun doit vivre sa vie. Ainsi, c'est grâce à l'appui moral de son épouse qu'il s'est replongé dans des études de design industriel en France. Il a ouvert son propre studio fin 2007 afin de poursuivre ses propres rêves et de développer son approche personnelle dans la conception de produits, de mobilier, mais également au niveau de la direction artistique et de l'architecture d'intérieur. Depuis, il a commencé à collaborer avec plusieurs entreprises internationales, telles que Qui est Paul ? (FR), Galerie Gosserez Paris (FR), O'Sun (HK), Buzzispace (BE), Design is Wolf (BE), Vincent Sheppard (BE), Varaschin (IT), Verreum (CZ), Casamania (IT), La Chance (FR) et Bonaldo (IT). En 2012, il a été nommé « Designer de l'année » par la prestigieuse Biennale de design « Interieur Courtrai » (BE). Né en 1970 à Bruxelles. Prix et Récompenses: - HENRY VAN DE VELDE LABEL 2015 (BE) pour le canapé Structure dessiné pour Bonaldo (IT). - IMM INNOVATION AWARD (Cologne, DE) pour la table multifonctionnelle BuzziPicnic dessinée pour Buzzispace (BE), 2014. - GOOD DESIGN AWARD (USA) pour la table multifonctionelle BuzziPicnic dessinée pour Buzzispace (BE), 2014. - GOOD DESIGN AWARD (USA) pour la table Tracks créée pour Bonaldo (IT), 2014. - GREEN DOT AWARD 2013 (Los Angeles, USA) pour la lampe solaire « NOMAD » dessinée pour O'SUN. - CONTRACT Magazine EDITOR'S CHOICE AWARD 2014 (USA) dans la section « Collaborative Furniture » pour la BuzziPICNIC Table dessinée pour Buzzispace. - HIP AWARDS Winner 2014 (USA) dans la catégorie « Collaboration / Large » pour la BuzziPICNIC Table dessinée pour Buzzispace. - HIP AWARDS Honoree 2014 (USA) dans la catégorie « Flexible Office Solution » pour le BuzziVILLE conçu pour Buzzispace en collaboration avec le « Buzzispace Design Team ». - ADEX SILVER AWARD FOR DESIGN EXCELENCE 2014 (USA) pour le « BuzziHive » dessiné pour Buzzipsace. - RED DOT DESIGN AWARD 2013 - Best of the best (DE) pour la WELDED Table dessinée pour Bonaldo (IT). - HENRY VAN DE VELDE PRIX DU PUBLIQUE 2012 (BE) pour la lampe solaire portable créée pour O'SUN (HK) - Vote du public. - Designer de l'année, titre attribué par la biennale Interieur Kortrijk (BE), ainsi que par the Design Museum de Gent, le musée du Grand-Hornu, Design September, les magazines Knack Weekend & Le Vif Weekend, 2012. - DESIGN FOR ASIA - GOLDEN AWARD 2012 (HK) attribué par le Hong Kong Design Center pour la lampe Solaire Portable « Nomad » dessinée pour O'Sun. - HENRY VAN DE VELDE LABEL 2012 (BE) pour la lampe Solaire Portable « Nomad » dessinée pour O'Sun (HK). - HENRY VAN DE VELDE LABEL 2011 (BE) pour le « BuzziBooth » dessiné pour Buzziqpace (BE). - GOOD DESIGN AWARD (USA) pour la Big Table dessinée pour Bonaldo (IT), 2009. - HENRY VAN DE VELDE LABEL 2008 pour les Tables « Tectonic » dessinées pour Bonaldo (IT).

Découvrir

Didier Gomez

Designer depuis 1978, année de présentation de ses premières collections de mobilier, et architecte d'intérieur depuis 1985, il crée des meubles et des espaces (boutiques, grands magasins, appartements, maisons, sièges sociaux) à travers le monde. Parmi ses clients : Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Jean-Paul Gaultier, Carrousel du Louvre, LVMH, Bernard Arnault, Céline, Louis Vuitton, Galeries Lafayette, Vivendi Universal, Kenzo, Christian Dior, Pomelato, De Beers, L'Oréal, BNP Paribas, Bouygues Telecom, Le Méridien' Didier Gomez a reçu en janvier 2002, conjointement avec Ligne Roset et Cinna, le " Nombre d'or " décerné par le Salon du Meuble de Paris, récompensant sa collaboration exemplaire avec le groupe Roset. Il a été lauréat du Janus de l'industrie 2005 pour la cuisine Atmosphère d'Arthur Bonnet.

Découvrir

Bernard Govin

Bernard Govin est un designer et architecte d'intérieur français né en 1940. Au cours de sa vie, il a créé diverses pièces dont l’esthétique fluide, tout en courbes audacieuses et futuristes, séduit toujours. Il rejoint le célèbre éditeur Ligne Roset dès la fin des années 60. Après avoir étudié à l'école des arts appliqués Duperré et à l'institut d'esthétique industrielle, il ouvre son agence en 1963. Ses recherches portent sur des nouvelles matières. En 1966 il expose une œuvre emblématique au Salon des Artistes Décorateurs (SAD) : le siège sol Asmara édité par Ligne Roset dès 1967. Il présentera au SAD 1972, toujours chez Ligne Roset le siège Dunes. Ses pièces novatrices surprennent par leur inventivité et leur grande modernité. Bernard Govin verra d'autres modèles édités au travers de collaborations avec plusieurs éditeurs et il s’installera ensuite dans le sud de la France pour y concevoir des aménagements intérieurs.

Découvrir

Lara Grand

Diplômée avec félicitations du jury de l'Ecole Camondo en 2013, Lara Grand, architecte d'intérieur et designer, a travaillé pour diverses agences à Paris et à l'étranger. C'est dans ce cadre qu'elle a participé à des chantiers d'appartements privés, à la conception de présentoirs à bijoux, à différents travaux graphiques, à l'aménagement d'un salon de coiffure ou à la mise au point de projets mobilier pour Ligne Roset aux côtés de Marie Christine Dorner, ou encore pour les marques Zeus et Montis. Son projet de fin d'études à Camondo a été la création de la lampe conique Peak up, une lampe de chevet associant éclairage diffus et éclairage directionnel, le passage de l'un à l'autre se faisant par simple basculement de sa partie supérieure. En 2016, Ligne Roset édite son lampadaire Headlight.

Découvrir

Benjamin Graindorge

Né en 1980, Benjamin Graindorge est l'un des jeunes talents du design français. Diplômé de l'ENSCI - les Ateliers en 2006, son projet de Paysage domestique à fait l'objet d'une aide du VIA. Benjamin est sélectionné deux années consécutives au festival Design Parade et remporte consécutivement le concours Cinna et les Audi Talents Awards dans la catégorie Design. Après être parti en résidence à la villa Kujoyama à Kyoto il revient en France pour collaborer avec François Bauchet sur la scénographie de la Biennale Internationale du Design de Saint-Etienne 2010. En 2011, il s'expose pour la première fois en solo show à la galerie YMER&MALTA où il a présenté cinq objets pensés autour du thème de la rêverie. A présent, Benjamin Graindorge a la chance de travailler à toutes les catégories du design : du design industriel avec Ligne Roset ou Artuce, du design d'édition pour une entreprise comme Moustache et du design de recherche avec la Galerie YMER&MALTA. Une exploration du design à toutes les échelles pour continuer à découvrir de nouveaux paysages et à éviter l'ennui. Benjamin vient de remporter à Milan le prix ELLE deco international design award 2011/2012 dans la section jeune designer.

Découvrir

Pierre Guariche

Pierre Guariche est un designer né en 1926. Il étudie à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs et obtient son diplôme en 1949. Il travaille ensuite au sein de l’atelier de Marcel Gascoin et présente ses premiers modèles au Salon des Artistes Décorateurs et au Salon des Arts Ménagers. En 1953, il conçoit pour Steiner la mythique chaise « Tonneau » en plastique (1953) puis en contreplaqué plié (1954). Il fonde avec Joseph-André Motte et Michel Mortier l’Atelier de Recherche Plastique en 1954. En 1957, il est nommé Directeur Artistique de l’entreprise de fabrication de meuble Meurop. Par la suite, il partagera ses connaissances auprès des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Architecture de Tournai et l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il a su apporter une touche personnelle et innovante au design en alliant esthétisme et production en série. Il a eu à cœur de répondre aux besoins de son époque en faisant appel à des procédés de fabrication en série. Ses créations sont devenues des pièces mythiques comme la chaise Tonneau (1953 et 1954), la chaise Tulipe (1956) ou encore le bureau Président (1961).

Découvrir

Guggenbichlerdesign...

Guggenbichler Design… aime concevoir et créer des meubles et des produits d’une élégance limpide, d’une indémodable simplicité, au caractère résolument indépendant et pour des environnements somptueux. Harald, né à Klagenfurt en Autriche, et Heike, née à Vienne, ont fondé ce studio de design industriel à Vienne, en 2004. Depuis, ils conçoivent ensemble des meubles pour l’habitat, les espaces collectifs et les bureaux, utilisables en intérieur et en extérieur. Ils collaborent avec de grandes entreprises internationales, comme Tonon, Fermob, Crassevig, Neudörfler, Rossin, … et Ligne Roset. Les deux créateurs de la marque ont eu des parcours académiques très différents : Harald est un designer diplômé et un maitre-menuisier accompli, tandis que Heike a étudié l’administration commerciale, et plus particulièrement la publicité et les études de marché. Ils mettent aujourd’hui en commun leurs connaissances du marketing, leur expérience, leurs savoirs-faires techniques et une approche émotionnelle et organique des matériaux, des fonctions et des esthétiques. Le processus de conception est un procédé aussi complexe que l’écriture d’une symphonie. Il requiert de la sensibilité, de l’intuition et de l’expérience : un peu de ceci, un peu de cela, mélangés pour former un ensemble parfait, quelque chose d’important, de durable et de somptueux. Pour Guggenbichler Design… la coopération avec Ligne Roset, une entreprise familiale incroyable s’appuyant sur des traditions historiques et disposant d’une solide expérience artisanale et d’une grande variété de modèles classiques, est unique et incroyablement importante.

Découvrir

Denis Guidone

Denis Guidone est un studio de design et d’architecture basé à Milan et Tokyo. Fasciné par les contrastes entre l’Orient et l’Occident, il rassemble l’esthétique de ces deux extrêmes avec une précision non conventionnelle et stricte en une apparence élégante. Il a remporté des prix internationaux, dont le IDA Design Award à Los Angeles. Il a également reçu le prix Bruno Munari de Gillo Dorfles en 2009 à la Triennale de Milan et a été sélectionné pour l’indice ADI 2010. En 2018 il a été élu par la Triennale de Milan et le ministère des Affaires étrangères comme ambassadeur du design italien dans le monde.

Découvrir

Meike Harde

BIOGRAPHIE After product design studies and working for Benjamin Hubert Meike Harde started her business in 2013 with the participation at several design-talent shows. She is inceasingly active for international brands like Freistil Rolf Benz, Bolia, Puplo and many more. The 1987 born Meike Harde works and lives in Cologne. DESIGN APPROACH / INSPIRATION "lamp name" is a result of experimenting with paper models and the variation of cones. Attached to an elegant stand the shade starts linear on the top but ends in a circle. This transition causes soft waves in the outline and generates an overall smooth and friendy feeling.

Découvrir

Sebastian Herkner

Sebastian Herkner est né en 1981 à Bad Mergentheim (Allemagne). Il étudie le design à l’université des arts et du design d’Offenbach où il se spécialise dans le design d’objets et d’ameublement. Dans ses créations il alliera influence culturelle, nouvelles technologies et artisanat traditionnel. Son objectif est de mettre en valeur la beauté des matières et d’attirer l’attention sur des détails subtils. En 2006, il crée son propre studio à Offenbach-sur-le-Main. C’est chez la créatrice de mode londonienne Stella McCartney qu’il fait ses armes en 2003-2004. Il y développe son goût pour marier les matières, les couleurs et les textures « pour moi le design c’est comme la cuisine que j’aime faire quand j’en ai le temps : pour un bon repas il faut de bons ingrédients mais aussi des épices, des couleurs, une composition… ». Il est élu « Designer de l’année » pour l’édition 2019 du salon Maison et Objet. Sebastian Herkner a pour Ligne Roset un lien affectif tissé depuis son enfance. La marque incarne à ses yeux le « design à la française », l’artisanat et l’excellence de fabrication. Il apprécie tout particulièrement que la Maison soit restée familiale et de ce fait la collaboration rapprochée qu’il peut avoir avec Michel Roset et son équipe. Sa démarche ne s’inscrit pas dans un effet d’opportunité mais bien dans une optique de collaboration à long terme. Ils ont en particulier en commun cette vision du design qui ne peut s’exprimer qu’en harmonie avec les attentes profondes de la société. "Les savoir-faire artisanaux sont notre héritage culturel et ils recèlent de potentiels inexplorés ». Comme pour les grands crus où il faut que la vigne ait ses racines profondément ancrées dans la terre pour que son raisin puisse s’exprimer, il faut au designer un ancrage artisanal profond pour pouvoir en révéler toutes les subtilités. Sebastian Herkner a trouvé en Ligne Roset avec Taru son terreau d’expression…"

Découvrir

Moisés Hernández Design

Moisés est un designer mexicain né en 1983, qui vit à Mexico. Sa ville natale, chaotique et surpeuplée, ainsi que les objets mexicains, les traditions, les textures, le contraste social et la diversité chromatique sont des éléments qui influencent le travail de Moisés. Moisés a obtenu un baccalauréat avec mention en design industriel à l'ITESM en 2007. Moisés a toujours été attiré par la simplicité et la fraîcheur des idées et c'est pour cela qu’il a décidé d'étudier à l’Ecal, à Lausanne en Suisse où, pendant l'été 2013, il a obtenu un Master de conception de produits avec une mention spéciale. Moisés a exposé son travail aux États-Unis, en Italie, en France, aux Pays-Bas, en Suisse, en Turquie, à Hong Kong, en Espagne et au Mexique. Son travail a été récompensé par la Biennale mexicaine de design INBA, le Good Design Award par le Chicago Atheneaum parmi d'autres récompenses. En 2013, Moisés crée Diario, une marque qui remodèle les objets mexicains de tous les jours, véritable projet social, culturel et design. Moisés croit au transfert des connaissances en design et c'est pourquoi, de 2014 à 2017, il a rejoint le Centro, l’une des universités de design les plus influentes au Mexique, en tant que professeur. Il y a reçu le prix de meilleur professeur de design industriel. En août 2017, il a été nommé directeur régional du design à l'ITESM, l'université privée la plus importante du Mexique.

Découvrir

Hertel & Klarhoefer

Peter Christian Hertel, né en 1968, et Sebastian Klarhoefer, né en 1966, se connaissent depuis l'enfance. Ils ont étudié l'architecture à Berlin et Venise et ont terminé leurs études en 1994 ainsi qu'en 1996 à Berlin. Les premiers projets communs de mobilier furent créés lors de leurs études à l'Institut Universitaire d'Architecture de Venise, proches de Aldo Rossi. En 1999, ils fondent l'agence de création Hertel & Klarhoefer. Depuis 2001, ils travaillent en tant que designers et architectes dans leur agence à Berlin. Des designers, architectes d'intérieurs, modélistes et menuisiers font partie de leur équipe. Les années suivantes, ils ont conçu des meubles et des accessoires pour des marques renommées comme Authentics, ClassiCon, Elmarflötotto, Ligne Roset, Nils Holger Moormann et Zeitraum. Ils se positionnent en tant qu'agence créative 'Full Service', dont le spectre va de la phase de conception à la production technique. Berlin, qui est une ville pleine de potentiel créatif, les a inspirés dès le début. Elle influence jusqu'à ce jour leur travail.

Découvrir

Annie Hiéronimus

Née à Paris. Formation artistique : Ecole des Métiers d'Arts et des Arts Appliqués. Diplômée en BTS. Rejoint en 1976 le Bureau d'Etudes de Roset. Ses dernières créations pour Ligne Roset sont : Opus, Petit Matin, Confidences. Depuis 1997, travaille en indépendant : pour Ligne Roset, elle a dessiné les vases Sassi et pour Leolux le canapé Zilia. S'oriente également vers une production purement artistique et organise chaque année une exposition.

Découvrir

Martin Hirth

Martin Hirth est né à Horb en Forêt-Noire (Allemagne) en 1987. Il est diplômé en conception produits (Hochschule für Gestaltung Offenbach, 2014). Pendant ses études, il a fondé son propre studio et travaillé en parallèle comme assistant du designer Sebastian Herkner de 2011 à 2014. Ses nombreuses créations récompensées - largement reconnues par la presse internationale spécialisée - ont été exposées à Paris, Milan et Berlin, entre autres.

Découvrir

Maria Jeglinska

Maria Jeglinska est née en France en 1983. Diplômée du programme design industriel de l'ECAL en 2007, Maria Jeglinska a travaillé pour la Galérie Kreo, Paris, et dans le bureau de Konstantin Grcic à Munich. A la fin de 2009, elle a ouvert son propre bureau d'études entre Londres et Varsovie, travaillant sur des projets de design industriel (mobilier, luminaires, produits...), design d'expositions et d'espaces, écriture, ainsi que des projets de recherche. Convaincue que la recherche peut questionner et entraîner de nouvelles formes de réponses et de services au sein de la culture d'aujourd'hui, elle a cofondé, en 2010, l'EESTT (Eastern European Study Think Tank), un groupe de réflexion axé sur les pays de l'Est.

Découvrir

Eric Jourdan

Eric est né en 1961 à Chatou. Il est diplomé de l'Ecole des Beaux-Arts de Saint Etienne et de L'Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris. Il débute une collaboration avec la galerie Neotu et aura en 1991 une exposition personnelle à la fondation Cartier. En 1995 il propose un travail autour du meuble traversant dans le cadre d'une Carte Blanche au VIA. La galerie Gilles Peyroulet et cie présente plusieurs collections de mobilier dessinées par Eric jourdan. Il réalise la signalétique de la cité universitaire internationale de Paris avec Ruedi Baur en 2002. Depuis 2002 il collabore aussi avec Ligne Roset, société avec laquelle il obtient un Red Dot Design Award pour le canapé Snowdonia. Plusieurs de ses modèles de sièges et de mobilier sont apparus depuis dans la collection Ligne Roset, le fauteuil Shaman étant le dernier en date. Cinna lui doit, entre autre, la collection Hyannis Port.

Découvrir

Kaschkasch

Le cabinet de design kaschkasch a été créé en 2011 par Florian Kallus et Sebastian Schneider. Kaschkasch intervient dans les domaines du mobilier, du luminaire, de la direction artistique pour divers clients internationaux. Ce duo de créateurs tente toujours de tirer le maximum du strict minimum en réduisant toute idée jusqu'à ses éléments essentiels. Chacune de leurs créations propose toujours une petite chose à découvrir qui exprime le goût du détail des deux designers. Kaschkasch recherche l'équilibre entre fonction et élégance. Prix obtenus : - German Design Award, nomination 2015 - Interior Innovation Award - German Design Award, nomination 2013 - Designpreis Deutschland, nomination - Interieur Award winner.

Découvrir

Hiroshi Kawano

Hiroshi Kawano est né à Kanagawa, au Japon en 1971. Il a étudié l'architecture intérieure à la Tama Art University, à Tokyo. En 2004, il commence à travailler comme designer indépendant. Depuis 2006, il a exposé son travail à Stockholm, Londres, Cologne, Bonn, Munich, Paris et Tokyo.

Découvrir

Michael Koenig

Michael est né en 1971 à Aachen en Allemagne, près des frontières néerlandaises et belge, d'une mère néerlandaise et d'un père allemand. Ses grands-pères étant des artisans, il a pu découvrir très jeune toutes sortes de matériaux et a pris plaisir à créer toutes sortes de choses. Après le lycée, Michael a suivi une formation d'ébéniste, puis il a étudié le design à Aachen, où il a obtenu une licence avec mention. Un an plus tard, à l'âge de 27 ans, il a commencé à enseigner le développement de produits à l'université de Aachen. Au même moment, Michael à commencé à travailler sur ses propres projets, collaborant avec des petites marques allemandes telles que Details et Freiraum. Après son premier envoi de mailing en 1999 Michael a attiré l'attention de Habitat et de Ligne Roset, qui sont devenus ses premiers clients internationaux importants, et qui lui sont restés fidèles. Michael a depuis quelques années son propre atelier à Hambourg, ville dans laquelle il s'est installé après avoir fondé sa famille avec sa femme d'origine turque. Ils habitent avec leurs deux filles à Hamburg-Nord, un arrondissement au nord de la ville de Hambourg. C'est dans cet atelier que naissent divers projets de design dans les domaines du mobilier, des accessoires, des luminaires et du design d'intérieur, en utilisant beaucoup de matériaux différents et toutes sortes de technologie. Quel est son secret ? La réponse est simple : prendre un objet de tous les jours et lui donner un nouvel aspect en gardant son usage, sa fonctionnalité et sa matière, en y ajoutant parfois un peu d'humour. Michel est depuis 2008 directeur artistique pour la société Flora à Halver, en Allemagne. Ses pricipaux clients : Artepuro, Details, le Consulat du Danemark en Allemagne, Flora, Freiheit, Freiraum, Cinna, Clic, Habitat, Jasmim, Kaether & Weise, Ligne Roset, Louise Poulsen, Magazin, Morfoso et Rapsel.

Découvrir

Andreas Kowalewski

Andreas Kowalewski est né à Berlin en 1976. Depuis son enfance, il s'intéresse à la création d'objets. Il a commencé à dessiner très tôt, puis est passé à la sculpture, se découvrant enfin une passion pour la création. Après un apprentissage en ébénisterie et ayant terminé ses études (conception de produits) au Carl-Severing-Berufskolleg, il a poursuivi ses études au Folkwang Universität der Künste (Essen, Allemagne) avec un master en design industriel. Pendant et après ses études, il a acquis de l'expérience au sein de plusieurs agences de design à Essen, Berlin et Munich. En outre, il a travaillé pour le Whirlpool Design Centre (Varese, Italie), Audi Design (Ingolstadt, Allemagne) et plus récemment comme directeur artistique pour Philips Design (Amsterdam, Pays-Bas). Son approche étant extrêmement intuitive, ses créations résultent largement de son expérimentation au niveau des matières et technologies de fabrication, dans le cadre d'un processus intégrant le savoir-faire de divers domaines industriels. Les dessins font partie intégrante de son processus de création, donnant naissance à la première expression de ses idées. Il a pour ambition de créer de nouvelles possibilités à travers un design critique, de réinterpréter, d'améliorer mais de ne jamais répéter. Pour lui, il faut que ses créations provoquent des émotions tout en transmettant de la qualité. Ses travaux, récompensés par divers prix de design, ont été exposés à Tokyo, New York, Berlin et Milan. Son agence, basée en Amsterdam, a été fondée en 2011 et est spécialisée en design industriel et création de mobilier.

Découvrir

Barbara Kühne

Le jour où je suis partie pour le Viet Nam, je ne me suis pas rendue compte que j'étais au début d'un nouvelle carrière' J'ai quitté les Etats-Unis à l'âge de 24 ans pour découvrir de nouveaux horizons et, impressionnée par le pays, j'ai décidé de rester au Viet Nam. En 1999 j'ai rencontré Michel Kuehne, un jeune entrepreneur suisse basé à Saigon et le fondateur de Wetter Indochine, une entreprise spécialisée dans la laque. Un lien s'est tissé entre nous grâce à notre amour pour le Viet Nam et pour la création. Nous avons trouvé un moyen intéressant et passionnant de montrer au monde le talent des artisans vietnamiens en combinant couleur, design occidental, et qualité.

Découvrir

Neeru Kumar

Neeru Kumar, conceptrice indienne de textiles, basée à New Delhi, a obtenu son diplôme de la National Institute of Design d'Ahmedabad. Un talent exceptionnel et inspiré qui, au cours des deux dernières décennies, a été pionnier d'une certaine révolution en matière de textiles indiens. Avec son utilisation de techniques artisanales et matières indigènes, et à force de recherches et réflexions, elle a créé un tout nouveau vocabulaire pour le design textile. Cette innovation a été rendue possible par la combinaison de sa sensibilité unique, notamment en matière de tons et textures, et de sa profonde compréhension du tissage et autres techniques textiles ainsi de sa détermination à soutenir l'artisanat. Très productive, elle a créé une palette captivante, originale et très contemporaine, en repoussant les frontières du savoir-faire artisanal sur lequel elle base son travail, souvent décrit comme « classique contemporain ». Son travail a été exposé au Japon, en Europe, aux Etats-Unis et en Australie, dans des magasins et des boutiques prestigieux et dans les boutiques des principaux musées internationaux. Elle compte le Victoria & Albert Museum à Londres et le San Francisco Museum of Modern Art parmi ses plus fidèles clients.

Découvrir

Vital Lainé

Né en 1997 à Rennes et architecte d'intérieur de formation. Il fonde son studio de création en 2021, dans lequel il développe et réalise du mobilier et des objets dédiés à l'espace habité. Attentif à l'impact de ses créations, il accorde une attention toute particulière à la matière, avec laquelle il tente de développer un échange ésotérique, au cours de la conception. De l'écoute de la matière à la réalisation de l'objet, la maquette et le dessin, intègrent son processus de création et jouent un rôle important dans le développement de ses projets. Créant des objets à mi-chemin entre l'usuel et le sculptural, son approche singulière du design lui permet de proposer une vision brutaliste, mais sensible de chaque objet. Produit industriel, petite série ou pièces uniques la simplicité formelle de ses pièces offre une fonctionnalité élémentaire à ses créations.

Découvrir

Julian Langevin

Lauréat de nombreux prix de design, Julian Langevin intervient dans les domaines du design produit, du mobilier et de l'aménagement intérieur. Parallèlement à ses collaborations avec des architectes, des startups ou des éditeurs, il développe ses propres recherches axées sur le déséquilibre, l'exploitation détournée de matériaux ou les interactions évoquant le jeu. Son travail tend, au-delà de la fonction, à ré-enchanter le quotidien.

Découvrir

Pierre Lapeyronnie

Né en 1982, Pierre Lapeyronnie a grandi entre Paris et le Sud-Ouest, où son grand-père, forgeron et ingénieur autodidacte, possédait une usine d'outillage pour les vignobles. Il a reçu le diplôme des Beaux-Arts de Bordeaux en 2006, pour un travail portant sur les interactions qui pourraient exister entre les paysages sonores et leurs utilisations individuelles. De retour à Paris, il a commencé à exercer en freelance comme chef de projet, travaillant sur de nombreux projets pour diverses agences dont celles de Nathalie Crinière (conception de stands) et de Jean Nouvel (conception de produits). Durant cette période, il a collaboré avec des artisans dans toute la France, leur rendant visite dans leurs ateliers pour apprendre les compétences de base en matière de soufflage du verre, de la ferronnerie, de la céramique, de la coutellerie et de l'ébénisterie. Pierre Lapeyronnie a fondé PLII, son cabinet de design industriel, en mars 2010. Cette agence travaille sur divers projets, aussi bien commandités qu'auto-initiés, se concentrant sur la création de produits de haute qualité, conçus rationnellement, et offrant à chaque projet plusieurs niveaux de lecture. Son approche esthétique est simple, précise et sans compromis. Pierre Lapeyronnie enseigne la conception de produits à l'Ecole de Design du Strate Collège de Sèvres. Son cours sensibilise les étudiants aux réalités industrielles en les guidant à travers le cycle de vie économique d'un produit dans sa totalité, du premier croquis à sa fabrication.

Découvrir

Thomas Larbain

Thomas Larbain est un designer né en 1995. Il est diplômé en 2018 de l’école supérieure d’art et design de Saint-Étienne avec son projet : "le graal". Depuis 2019, il travaille à Paris au studio de Constance Guisset. En parallèle, il poursuit sa pratique personnelle en créant des objets et des illustrations détournant des codes empruntés aux objets mythiques, à l’architecture médiévale et à Indiana Jones. En avril 2019, il expose son projet "le graal" à l’institut français de Milan lors de la design-week. En 2020/2021, il est finaliste du concours design parade organisée par la Villa Noailles avec le projet Pr Tournesol. En 2021, il gagne le 2eme prix du concours Cinna avec son projet Aubier.

Découvrir

Edouard Larmaraud

Né à Lyon (1979), diplômé en mécanique de l'institut universitaire de technologie de Lyon, il part étudié le design à l'école cantonale d'art de Lausanne. Après son diplôme en 2004, il s'installe à Paris où il débute en tant qu'assistant pour Pascal Mourgues. En 2005, il travaille au sein du bureau d'Andrée Putman et commence à développer ses propres projets ; il dessine une gamme de luminaires " Cage " pour Mat&jewski. Depuis 2006, il est assistant pour Ronan & Erwan Bouroullec et continue son activité personnel en élaborant des projets pour Ligne Roset et Oliban. En 2008, sa lampe Ariane pour Ligne Roset reçoit le Red Dot Design Award.

Découvrir

Philippine Lemaire

Philippine Lemaire est née en 1984 à Saint-Etienne. Après un parcours à l'ESADSE de Saint-Etienne, elle est diplômée de l'ESAD de Reims en 2008. Depuis elle mène une activité freelance à deux ou quatre mains. Elle intervient autant dans les domaines de l'objet et du mobilier que de la scénographie ou de l'aménagement d'espace. Scrutant nos modes de vie contemporains, elle tente d'avoir une approche sensible pour chacune de ses réalisations. Un matériau, une fonction ou un mode de production sont autant de points de départ au développement d'un projet. Aujourd'hui elle travaille avec différents éditeurs tel que la Faïencerie de Gien ou les Cristalleries de Saint-Louis.

Découvrir

Mauro Lipparini

L'activité intense de Mauro Lipparini dans le domaine du design industriel comprend le mobilier pour la maison et le bureau, l'industrie textile et d'autres produits créés pour de nombreuses entreprises en Europe et au Japon. Dans le cadre de l'architecture et de l'interior design, il s'est principalement concentré sur le bâtiment résidentiel et commercial tels que corporate headquarters, showrooms, magasins, restaurants et surfaces d'exposition. En outre, il conçoit et réalise des systèmes avancés d'image et de corporate identity, allant du graphisme aux services éditoriaux, en passant par la production. Le style de Lipparini, se basant sur des formes épurées et des lignes claires et énergiques, caractéristiques du minimalisme naturel, s'imprègne d'un esprit gai, d'un sens enivrant du plaisir esthétique et de créativité. A travers la libre utilisation de couleurs, de trames organiques et d'idées visuelles originales, Lipparini élargit la palette du minimalisme, en faisant converger l'instantanéité et la puissance de cette esthétique vers une nouvelle ère à l'enseigne de la maturité et du sens du bien-être. Pour Mauro Lipparini, le design est l'inévitable recherche entre esthétique et fonction, entre art et application. Il permet de rendre un produit agréable et intrigant, pour passer d'un objet fonctionnel ou superflu à un objet chargé de sens esthétique et sémantique, enrichissant ainsi le paysage domestique. Il permet de vivre l'espace ou son ergonomie avec une actualité toujours nouvelle. Le design engendre des désirs qui améliorent la qualité de la vie, il nous permet de percevoir le progrès avec une implication accrue, il rend la lecture de la fonction et donc la perception de l'habitat passionnante et agréable. Le design n'est pas l'application de forme tel du maquillage, il est l'objet en lui-même, il est la tradition, la culture qui permet aux gens d'avoir un contact plus ou moins indirect avec l'avant-garde intellectuelle, en démocratisant l'art. Il peut être plus ou moins poétique, constructif et réfléchi mais il doit toujours se pousser aux limites du risque en oubliant les habitudes. Ces considérations sont à la base de mon travail et, au travers de simples lignes énergiques, d'abstractions graphiques, de compositions et de décompositions purement géométriques, j'essaie de poursuivre le beau et le plaisir pour allier la forme et la fonction. Un minimalisme naturel de formes épurées en prêtant particulièrement attention aux matières, aux couleurs, aux surfaces, aux pleins et aux déliés, aux clairs obscurs.

Découvrir

Oriol Llahona

Oriol Llahona est née à Barcelone en 1977. Il a étudié le design industriel à Elisava Universitat Pompeu Fabra Barcelona, Universität Essen, University Southampton et a obtenu son diplôme en 1999 et son diplôme de troisième cycle en 2004. En stage chez Franc Fernandez Arquitecte, il apprend à extraire l'essence et l'âme des choses. Après avoir travaillé sous la marque Positiu pendant quelques années, il s'est établi à son compte en 2011. En 2012, il a été appelé à rejoindre PHILPS à ShenZhen, en Chine, pendant 3 ans en concevant des luminaires pour la maison et en assumant sa direction créative. Actuellement, il dirige son studio de design et travaille pour des entreprises du monde entier fournissant des solutions de conception. Ses Oeuvres ont été exposées à Milan, Francfort et Tokyo.

Découvrir

Maison Le Loup

David Corraux vous invite à pénétrer dans une forêt urbaine et onirique où l’imaginaire s’emballe. A travers un univers singulier et rétro-futuriste, la Maison Le LOUP présente une céramique alternative et artistique, porteuse d’une esthétique renouvelée dans cet art merveilleux à la fois intemporel et en constante évolution. David Corraux s’inscrit dans la vague de créateurs, designers céramistes qui ont une envie contemporaine commune: Rendre les objets de tous les jours, plus singuliers, plus poétiques, en osmose avec notre temps. Revisiter les tendances et s’y inscrire. Proposer une approche, un regard nouveau sur la céramique pour toucher et rencontrer nos contemporains.

Découvrir

LucidiPevere

Paolo Lucidi (1974) Luca Pevere (1977). Tous les deux diplômés et formés professionnellement à Milan, ils ont commencé à développer leurs premiers projets communs en 2003 avant de fonder leur propre studio LucidiPevere en 2006. Ils font face à des défis constants utilisant des techniques et des moyens esthétiques inhabituels dans le développement de nouveaux types de produits. LucidiPevere collaborent avec des marques renommées telles que De Padova, Zanotta, Gebrüder Thonet Vienna, Agape, Ligne Roset, Foscarini, Kristalia, Living Divani, Normann Copenhagen, Very Wood, Emu, Casamania, DeCastella, La Cividina et Teracrea. Leurs produits figurent dans les collections de divers musées et ont remporté des prix majeurs tels que le Designpreis Deutschland, Red Dot Design Award, Good Design Award, Compasso D'Oro Honourable Mentions et bien d'autres. Ils ont participé à diverses expositions en Europe et aux Etats-Unis et ont été présentés dans de nombreuses publications.

Découvrir

Anne Lutz

Anne Lutz est diplômée de l ECAL (école cantonale d'art de Lausanne) en design industriel. A la sortie de l'école en 2010, elle a travaillé à Paris pour Ionna Vautrin. Anne a étudié l'art de la céramique pendant 10 ans (d'où le travail sur le « produit »), et également le design graphique, d'où son attirance pour la 2D. Elle crée d'abord sur surface plane (2D) puis travaille sur le volume afin de combiner 2D et 3D. Elle fait beaucoup de photographie et est influencée par le graphisme suisse. Elle aime et se sent particulièrement proche de l'architecture des années 20 et le Bauhaus. Elle a été lauréate du Concours Cinna révélateur de talents en 2013 avec un projet de lampe à LED, en recherchant l'éclairage indirect, afin de modeler et faire pivoter l'applique.

Découvrir

Peter Maly

Peter Maly a étudié l'architecture d'intérieur à l'Ecole Supérieure Spécialisée de Detmold jusqu'en 1960. Il a travaillé de 1960 à 1970 comme journaliste et designer d'intérieur pour un magazine de décoration allemand. Il a ouvert son propre studio de design et architecture d'intérieur en 1970. Il travaille depuis de nombreuses années avec les sociétés Anta, Behr, Cinna, Cor, Interlübke, Jab Anstoetz, Ligne Roset, Mauser, Thonet et Tonon. Son oeuvre comprend le design produit, le design textile ainsi que l' "exhibition design" pour certaines manifestations comme les stands de salons professionnels pour Ligne Roset. A ceci s'ajoute l'agencement de magasins pour Ligne Roset (Moscou, New-York, Hambourg, Berlin etc.) Il a obtenu de nombreux Design-Awards pour son travail.

Découvrir

Valentine Maupetit

Valentine MAUPETIT, née le 01/09/1995 à Paris Formation 2018 - 2020 ESADSE – Ecole Supérieure d’Art et Design de Saint-Etienne DNSEP – Diplôme National Supérieur d’Expression Plastique option design mention objet, félicitations du jury. 2014 - 2017 EESI – Ecole Européenne Supérieure de l’Image, Poitiers DNAP – Diplôme National d’Arts Plastiques beaux-arts, sculpture et installation. 2013 Lycée Fénelon, Paris VI Baccalauréat littéraire, mention assez bien. Expériences professionnelles 2020 - 2021 ENSCI – Ecole Nationale Supérieure de Création Industrielle ENS Paris-Saclay, CRD – Centre de Recherche en Design Chaire S’entendre, partenariat Clen R&D – Les environnements acoustiques des espaces de travail tertiaires 2020 CAFA – Académie Centrale des Beaux-Arts de Chine, Pékin Workshop – La mobilité des travailleurs dans une mégalopole chinoise. 2019 EU Policy Lab – Commission Européenne, Bruxelles Commande – Projet prospectif sur l’agriculture européenne en 2050 nov.-déc. 2019 Flavien Delbergue, Paris Assistante stagiaire, design objet sept.-nov. 2019 Wendy Andreu, Paris Assistante stagiaire, design objet et mobilier 2016 Balancing on chin – Sylvain Bourget, Poitiers Commissariat et montage d’exposition, médiation culturelle 2015 Séminaire Réseau Canopé et Rurart, Poitiers Edition sur l’éducation artistique en milieu rural Distinctions 2020 Prix Dess(e)ins 2020, Les Traces Habiles Prix dans la catégorie "Itinérance" Concours Cinna, Révélateur de Talents, 13e édition Prix "Coup de coeur du jury" avec la console Aube 2019 Concours Desjoyaux Prix du jury avec le projet Fuga Concours Cinna, Révélateur de Talents, 12e édition Finaliste avec la lampe Kamakura

Découvrir

Metrica

Fattorini, Rizzini&Partners dessinent du mobilier contemporain pour de nombreux éditeurs-fabricants italiens et internationaux. Agence créée en 2009, elle réunit Bruno Fattorini, Président, fondateur de la marque MDF, Robin Rizzini, Directeur du Design, et Lucio Quinzio Leonelli, partenaire, spécialiste du management de plusieurs fabricants de mobilier. « Le produit est plus important que la somme de ses composants. » Cette vision holistique constitue la philosophie de l'agence.

Découvrir

Teddy Moissant

Teddy Moissant est un designer d'objets, de mobilier et de luminaires basé à Strasbourg. Il est très sensible à l’exploitation des circuits courts et la pérennisation de la scène artisanale locale. Il croit au partage des connaissances, des compétences et au développement d'un réseau. Il recherche en permanence de nouvelle techniques ou technologies afin de réaliser également les objets en autoproduction (utilisation des FabLabs). Issu des Beaux-Arts de Rennes, il a aussi développé ses compétences à l’Ecole des Arts Décoratifs.

Découvrir

Philippe Moine

Philippe Moine est emprunt de sincérité et d'humanité. Il est profondément ancré dans une démarche où l'homme est à la fois la source et la finalité de sa créativité. Sensible, amoureux d'art pictural et de sculpture, il se nourrit de l'indicible qui transparaît dans des lignes épurées, des émotions qui émanent d'un mouvement esquissé. Philippe Moine est né dans les années 70 à St Etienne, ville reconnue par l'Unesco depuis le 22 novembre 2010, comme partie du réseau « villes créatives Design ». Déjà un signe ? Enfant du lego, du mécano et de "la mallette du parfait menuisier", il s'oriente très tôt vers un métier où le processus de construction et le travail du bois satisfont son appétit créatif. Ses premiers stages en ébénisterie durant sa formation initiale confortent son attirance particulière vers ce métier où le bois lui permet de mettre en forme ses idées avec beaucoup de facilité. Des idées, il en a plein la tête ! Pour les faire jaillir, Philippe s'inscrit à l'école Boulle à Paris. Il y apprend la maîtrise des gestes et des savoir-faire qui font la qualité et le génie des métiers d'art du bois, du métal et du tissu. Son diplôme en Architecture d'Intérieur en poche, il poursuit et se spécialise à l'École nationale supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Design Industriel, un cursus dont la mission pédagogique s'articule autour de la formation artistique, scientifique et technique dans tous les domaines des arts décoratifs. Philippe Moine intègre à cette même période le centre de Design du constructeur automobile Renault : cette plongée dans ce vivier créatif est un catalyseur. Les designers, issus des meilleures écoles au monde y sont jeunes comme lui, l'équipe pluri culturelle et les moyens mis à leur disposition leur permettent une production de dessins d'une créativité sans limite. Cette expérience et son talent lui ouvrent les portes de différentes agences de design où il cumule des réalisations marquantes. Philippe Moine crée son studio en 1996 et partage son temps entre Design Industriel qu'il développe largement depuis plusieurs années et Mobilier de création. > Le design Industriel est un terrain sur lequel il maîtrise des réalisations en adéquation avec un cahier des charges scrupuleux défini par une problématique d'entreprise, de marché, de fabrication, d'utilisateur... Son expertise y est reconnue, ses conceptions percutantes. > Le Mobilier de Création est son jardin secret où il dessine des pièces d'exception. Des meubles uniques travaillés dans une seule matière ou dans un mélange d'essences, mariage harmonieux de bois, de métal, ou de verre. > Le Design Graphique et d'Espace sont des exercices où il plonge dans l'ADN de l'entreprise et offre des voyages sensoriels par le biais de formes, d'images, de matières et de couleurs en restant fidèle à une simplicité et à une évidence. Alors que la ville Saint-Etienne fait du design un de ses axes de renouveau économique, Philippe Moine s'associe à deux autres designers stéphanois pour fonder les bases du collectif DESIGNERS+ en 2007. Aujourd'hui ce collectif constitue une véritable plateforme de création et de développement au service des acteurs économiques, pour faire du design un levier d'innovation pour le territoire. Philippe y siège aujourd'hui en tant que membre du comité directeur et membre de la commission Design & Industries.

Découvrir

Grégoire Moinard

Né à Nantes en 1991, vit et travaille à Londres. Diplômé en 2015 d'un Master en design Industriel et en Mutation du cadre bâti à L'École de design Nantes Atlantique. Lors de ces années, il a l'opportunité de travailler à l'international; en Suède aux côtés de Monica Förster, au Brésil avec Brunno Jahara, et en France au sein de l'agence de Christophe Pillet. Ces expériences multiculturelles lui ont permit de travailler pour d'importantes sociétés d'éditions à renommée mondiale. Lors de son processus de création, Grégoire articule son design autour de l'usage. L'évolution de nos modes de vie est l'un des points clés de ses questionnements. Il aime travailler avec des formes épurées qui imbriquées ensembles conduisent à de nouveaux usages, créant des objets singuliers.

Découvrir

Simon Morasi Piperčić

Né le 1er février 1985. Établi en 2013, Simon Morasi Piperčić est un bureau d'études basé à Zagreb qui travaille sur divers projets allant du mobilier et de la conception dans l’espace aux installations spécifiques sur site, en passant par la direction artistique et le conseil en design. L'identité distinctive du studio réside dans l'espace interculturel entre élitisme et égalitarisme, exclusivité et inclusivité, expérimentations avant-gardistes et produits hautement commercial : cela a permis à l'équipe Simon Morasi Popercic de construire avec succès une position spécifique facilement reconnaissable dans le contexte professionnel mondial. Le bureau a été récompensé par des prix parmi les plus prestigieux - German Design Award en 2017, Red Dot en 2013 et 2015 et Interior Innovation Award en 2015. En 2014, ils faisaient partie de l'équipe qui a conçu le pavillon croate à la Biennale ‘architecture’ de Venise. Leur travail a été publié dans plusieurs magazines de renom (Dezeen, Domus, Frame, Designboom, etc.) et exposé dans le monde entier.

Découvrir

Pascal Mourgue

1957 : entre à l'école Boulle, à l'âge de 14 ans et demi. 1962 : rencontre Charlotte Perriand sur un coup de fil. 1968 : commence à dessiner du mobilier. Sort la chaise Bishia 1988 : expose au Victoria & Albert Museum de Londres. 1994 : dessine sa première collection pour Cinna, avec en particulier le fauteuil Calin. 1995 : propose le Lit Mourgue pour Cinna. 1996 : obtient le Grand Prix National de la Création Industrielle du Ministère de la Culture. 2000 : dessine la collection Smala pour Cinna. Label VIA 2000 - IF Design Award et Red Dot Best of the Best 2001. 2006 : Downtown reçoit le label VIA, le Red Dot et le prix du meilleur Canapé du Salon du Meuble de Cologne 2007 : Pas si Classique pour Cinna. 2008 : Patchwork est présenté à Paris et Cologne

Découvrir

Ana Moussinet

Née en 1973 à Belgrade, diplômée en 2000 de l’Ecole d’architecture Paris la Villette, Ana Moussinet travaille au sein de son studio ANA MOUSSINET INTERIOR DESIGN depuis 2012. Libre et inspirée, Ana Moussinet doit son expertise à son diplôme d’architecture aux Beaux-Arts de Paris et à son parcours professionnel. La création comme un art, la technique comme fondation, le volume est pour elle un matériau à sculpter, à parer avant de l’habiter. Ses origines slaves l’inspirent au quotidien et donnent à sa démarche une tournure sensible et vivante. Architecte, elle sculpte les espaces de toutes dimensions. D’un hôtel 5 étoiles de 180 chambres à l’autre bout du monde, à l’identité d’une boutique située à deux pas de son studio dans le Marais, en passant par le dessin d’un luminaire façon bijoux, Ana se consacre à chaque projet avec le même enthousiasme, le même savoir-faire. Un vocabulaire stylistique qui entremêle élégance à la française, design contemporain et joie de vivre slave où Ana puise son inspiration pour tracer le trait de chaque intérieur comme une pièce unique au service de des commanditaires et utilisateurs.

Découvrir

Müller Wulff

Thomas Müller : né en 1959. Etudes à l'Académie des arts appliqués de Stuttgart et au Royal College of Art de Londres. Bureau de design en commun depuis 2001. Jörg Wulff : né en 1968. Etudes à l'Hdk de Berlin, à la Hochschule für Gestaltung de Berlin et au College of Art and Design de Bournemouth et Pool. Notre centre d'inspiration, de vie et de travail est Berlin. Les centres de gravité de notre travail sont l'architecture, l'architecture d'intérieur et le design. La qualité esthétique de nos créations est définie par la recherche de l'équilibre entre sobriété du design et communication de l'idée. Le point de départ de nos projets est une histoire substantielle comme fil conducteur de la réalisation. La possibilité d'un changement, la possibilité d'une expérience, la possibilité d'un souvenir et plus encore, montrent le côté émotionnel du produit. C'est ainsi que le meuble communique vers l'extérieur sur sa fonction pure.

Découvrir

Eléonore Nalet

Née dans le sud de la France en 1984, Eléonore Nalet a suivi une formation de designer industriel à l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris, et à la Design Academy de Eindhoven. Elle a travaillé pendant 4 ans pour la designer Inga Sempé à Paris, tout en développant des projets personnels. En 2010, elle est finaliste du concours Design Parade 05 de la Villa Noailles avec le fauteuil Serpentine et remporte le SEB group design award. L’année suivante elle expose à Cologne pour le D3 design talents show où elle rencontre Michel Roset qui décidera d’éditer Serpentine. En 2013, attirée par de nouvelles expériences, elle s’installe à Santiago, au Chili, où elle travaille principalement pour Roda, au développement de jeux et mobilier pour enfants et enseigne le design à la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Toujours en quête de nouvelles cultures, et particulièrement attirée par l’artisanat, elle s’installe en 2015 à Mexico, où elle fonde son studio. Elle expose en 2015 l’étagère Columpio à l’Abierto Mexicano de Diseno, première pièce d’une collection produite localement en auto-édition. Son travail s’étend de l’objet à l’espace, avec une approche industrielle ou artisanale selon les collaborations.

Découvrir

Philippe Nigro

Etudie les Arts Appliqués (bac F12, BTS Design industriel à La Martinière - Lyon, DSAA Design produit & mobilier - école Boulle), période où il réalise avec C. Gardet le jardin "Ailleurs" à Chaumont-sur-Loire et la lampe Flac primée lors d'un concours Habitat. Depuis 1999 est designer free-lance et également collaborateur du studio De Lucchi à Milan où il participe à de nombreux projets de design produit, mobilier, luminaires, architecture intérieure, événementiel, scénographie, pour les sociétés Olivetti, Poltrona Frau, Artemide, Alias, Caimi, Interni, Feg, Listone Giordano... Parallèlement développe des projets pour Nube Italia, Felicerossi, NavaDesign. En 2008, remporte le 2ème prix du concours des restaurants "Autogrill", avec M. Biffi. Depuis 2005, des projets prospectifs de mobilier sont soutenus par le VIA grâce auquel il réalise l'étagère Spiral, le caisson Storage-Unit, les divans Intersection et en janvier 2009 les chaises Twin-Chairs et le piétement de table universel Tréteau. Certains de ces projets sont édités tel que Cross-Unit par Sintesi ou Intersection qui donne naissance à la grande famille de divans Confluences éditée par Ligne Roset.

Découvrir

Normal Studio

Jean-François Dingjian et Eloi Chafaï alias Normal Studio ont créé leur agence de création industrielle en 2006. Jean-François Dingjian, diplômé de l'école des Beaux-Arts de Saint-Etienne, a été lauréat de la Bourse Agora en 1996 et du Prix de la Création de la ville de Paris en 1999. Eloï Chafaï, issu de l'Ensci à Paris, a reçu le Grand Prix design parade 01, de la Villa Noailles, à Hyères en 2006. Observateurs des processus techniques et coutumiers des transferts de technologie, ils réinvestissent les formes du quotidien à travers un dessin simple et précis qui exalte la qualité d'usage. Ils investissent le design produits, la scénographie et depuis peu, l'aménagement commercial... Parmi leurs derniers projets : - L'ensemble " Paysages de Table ", édité en 2008 par Ligne Roset. Projet initié avec le Craft (Centre de recherche sur les arts du feu et de la terre) à Limoges. - La gamme Atrium, des corbeilles urbaines pour Plastic Omnium 2008. - La collection de luminaires " Diamond Boxes ", création pour la Villa Noailles, édition Tools Galerie 2007. - La collection Containers et Bloc, édition Tools Galerie 2007. - La création des espaces de vente de la styliste chaussures Karine Arabian Paris 2008. - Scénographie " RIPPP!!! paper fashion " au museum Benaki à Athènes en 2007. Présentation au Mudam, Luxembourg en 2008, puis à Anvers en 2009. - Scénographie de " L'homme paré " au Musée de la mode et du textile, Les Arts Décoratifs, Paris en 2005. - Dispositif scénographique de " Drogland, plaisir, risques dépendances ", exposition itinérante à l'initiative de CIDEM (citoyenneté et démocratie), 2005 à 2008.

Découvrir

Jean-Philippe Nuel

Issu d'une famille d'architectes passionnés de design et de créations contemporaines, Jean-Philippe NUEL décroche son diplôme d'architecte aux Beaux-Arts de Paris et accède rapidement à la reconnaissance en remportant un concours international présidé par Kenzo TANGE. Très vite, il réalise un hôtel parisien en maîtrise d'oeuvre globale : architecture et décoration. Après cette première réalisation, les projets de boutique hôtels s'enchaînent à Paris et en province : LE VICTOIRE OPERA, LA VILLA SAINT GERMAIN, L'HOTEL THERESE, LE GENERAL, LE DUO, le REGENT PETITE FRANCE à Strasbourg, le JIVA HILL PARK HOTEL proche de Genève et bientôt le LE GRAND BALCON à Toulouse... Dès lors, les grandes chaînes hôtelières font appel à lui : SOFITEL (Budapest et Paris la Défense Centre), HILTON (Evian, Malte), le CLUB MEDITERRANEE (Peisey Vallandry) et d'autres projets sont en cours avec LE MERIDIEN (Paris Etoile, Bruxelles, Dubaï), RADISSON (Nantes), WESTIN (Aqaba en Jordanie) ou encore TAJ HOTEL (Inde), MARRIOTT (Marrakech) et deux bateaux de croisière pour la Compagnie des Iles du Ponant. Aujourd'hui l'agence travaille au Japon, au Moyen Orient et bien sûr en Europe avec des projets d'hôtels mais aussi des résidences privées, des spas, des concepts stores, et des restaurants.

Découvrir

Numéro111

Numéro111 se compose de trois individualités, Sophie Françon, Jennifer Julien et Grégory Peyrache. Amis d'enfance, le trio stéphanois suit ses études séparément - Ecole supérieure d'Art et de Design de Saint-Etienne, Ecole nationale supérieure d'Architecture de Saint-Etienne - et commence un apprentissage en solo avant de se retrouver en 2010 pour fonder Numéro111. Ils revendiquent une démarche globale établie sur le dialogue, ne se limitant pas à une échelle ou une discipline. L'équipe se réunit autour de projets divers, dans le domaine de l'objet, du mobilier, de l'architecture, de l'aménagement d'espace ou de la scénographie. Sensible aux formes et aux matières, Numéro111 interroge et propose à travers ses créations une réflexion sur l'usage, résultant du regard transversal des trois personnalités sur notre quotidien.

Découvrir